Miriam Robles

domingo, 30 de marzo de 2008


26 de Marzo de 2008

WEIBEL QUIERE REPARTIR DIEZ INSTALACIONES DE GRAN FORMATO DE LA BIACS3 POR LAS ZONAS MÁS CONCURRIDAS DE SEVILLA
El alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, recibió hoy en el Ayuntamiento al comisario y director artístico de la tercera edición de la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Sevilla (Biacs3), Peter Weibel, quien le ha informado de que quiere repartir diez instalaciones artísticas de gran formato en diferentes zonas de la ciudad, a ser posible las más concurridas
En un comunicado, el certamen informó de que el comisario ha trasladado al primer edil todos los avances en el desarrollo del proyecto expositivo para la nueva edición de la Bienal, titulada 'YOUniverse'.En concreto, trataron la ubicación de piezas específicas en espacios públicos de la ciudad. Además de en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), el planteamiento de Peter Weibel es ubicar en torno a una decena de instalaciones de gran formato en localizaciones exteriores y preferiblemente de gran afluencia de público durante el periodo de la Bienal, que transcurrirá del 2 de octubre al 11 de enero de 2009.Los artistas convocados a realizar estos 'site-specific works' vendrán a Sevilla a conocer 'in situ' distintos espacios para elaborar sus propuestas.A la reunión mantenida entre el Alcalde de Sevilla y el comisario de la Biacs3, asistieron también la delegada municipal de Cultura, Maribel Montaño, y el director general de la Fundación Biacs, Luis Olivar.
LOS MUSEOS DE ARTE CONTEMPORÁNEO EN ESPAÑA
En las últimas décadas, los centros y museos de arte contemporáneo han proliferado a lo largo y ancho de la geografía española. Estos son los museos que no te debes perder.Desde el emblemático Guggenheim de Bilbao hasta el recién inaugurado CaixaForum madrileño, estos museos se han convertido en objeto de numerosas polémicas en la medida en que, en algunos casos, su contenido no ha estado a la altura de su deslumbrante arquitectura.Los nuevos 'templos' del arte contemporáneo han impulsado la rehabilitación del entorno urbano y llevan a cabo una importante misión: acercar las expresiones artísticas más recientes a todo tipo de públicos.

26 de Marzo de 2008

EL ARTE CONTEMPORÁNEO ALAVÉS DE LOS OCHENTA ACAPARA LA SALA FUNDACIÓN CON "DISPOSITIVOS-DISPOSICIONES"
La muestra ofrece un recorrido a través de la pintura, escultura, cómic, fotografía, vídeo e instalación de la década
Hace varios meses, la Obra Social de Caja Vital puso en marcha un proyecto de teoría y reflexión acerca de las prácticas artísticas de las últimas dos décadas que busca recopilar obras de arte contemporáneo en Álava. Este proyecto, que se prolongará durante dos años, no pretende ofrecer una visión historicista, sino acercarse a estas prácticas culturales para permitir comprender más en profundidad las producciones de años pasados. El nuevo proyecto ya ha empezado a dar sus primeros frutos y la Sala Fundación Caja Vital acoge hasta el próximo 17 abril la primera iniciativa del mismo, Dispositivos-Disposiciones, una exposición que recopila obras de diferentes disciplinas artísticas producidas en la provincia durante la década de los ochenta, tales como cómic, escultura, pintura, vídeo, fotografía e instalaciones.
Aquellos que se acerquen hasta la calle Postas, podrán ver obras de más de 35 artistas contemporáneos tan prestigiosos como Iñaki Cerrajería, Jorge Girbau, Fernando Illana, Juncal Ballestín o Prudencio Irázábal, así como piezas cedidas por la propia Obra Social, Artium o el museo cacereño Vostell de Malpartida.
Puertas falsas, esculturas con forma de botas, sillas, figuras humanas, cuadros, instantáneas, vídeos y títulos como La serpiente, La conjura, El libertador u Octopus, dirigidos a los amantes de las viñetas, acercarán a los asistentes hasta un arte mediatizado por los cambios socio-económicos y políticos de la época. Y es que, tras 40 años de dictadura, los ochenta estuvieron marcados por la transición hacia una democracia cultural, lo que supuso una enorme diferencia respecto a las corrientes y estilos internacionales del momento. La complicada situación política, social y económica de la época dio lugar a una etapa de pasión libertaria que se dejó sentir sobre todo en la cultura, ofreciendo un ideario cultural difícil de comprender. Hay que recordar, que en Gasteiz se habían vivido sucesos traumáticos como los del 3 de marzo que impedían a los ciudadanos romper con el pasado.

26 de Marzo de 2008

RECIBIRÁ NUEVA YORK MUESTRA DEL "WARHOL" JAPONÉS
Alojará el Museo de Arte Contemporáneo una exposición retrospectiva de Takashi Murakami, artista representante del `New Pop´
El Museo de Brooklyn, en Nueva York, anunció hoy que su retrospectiva sobre el artista Takashi Murakami, considerado el Andy Warhol japonés, incluirá la instalación de una tienda de la marca de lujo Louis Vuitton como parte de la exposición.
La retrospectiva de Murakami, organizada por el Museo de Arte Contemporáneo (MOCA) de Los Ángeles, abrirá sus puertas en el Museo de Brooklyn el próximo 5 de abril y hasta el 13 de julio se podrán ver 90 obras del artista japonés, que entre otros ha diseñado piezas para la selecta Louis Vuitton.
La inclusión de una tienda de lujo como parte de la exposición del pintor japonés pretende dar muestra del "complejo entramado de arte, cultura de masas, moda y comercio" que practica el artista y que ya "forma parte integral de su obra", explica el museo en un comunicado.
En esa tienda se podrán comprar varios productos con el monocromático logotipo de Louis Vuitton en color, fruto de la colaboración de Murakami con Marc Jacobs, director creativo de la marca.
Jacobs descubrió a Murakami, conocido por sus imágenes "superplanas" inspiradas en el "manga" o los libros de cómic japoneses, a través de la portada del catálogo de una subasta de arte contemporáneo de Christie`s, en la que aparecía una de sus icónicas figuras.
Lo contactó inmediatamente para que le ayudara en el diseño de accesorios de la temporada de primavera y en particular en el cambio de apariencia de los emblemáticos bolsos de mano color marrón que llevan el monograma LV impreso en dorado.
Murakami, representante del llamado "New Pop", considera que la tienda "no es una parte de la exposición, sino el corazón de la misma", pues a juicio del artista "aúna los aspectos del concepto `readymade`, es decir, objetos manufacturados que, al ser colocados en una galería o en un museo, pasan a ser objetos de arte".
Louis Vuitton planea donar parte de las ventas de sus productos en una cena de gala que se organizará en beneficio del museo y durante la cual también se subastarán algunas creaciones realizadas por Murakami para la marca de lujo.



26 de Marzo de 2008

PIRUETAS DEL ARTE. EL CIRCO
No es cuestión de empezar esta crítica justificándose, pero a algunas personas les extrañará el papel protagonista dado al comisario de la exposición, Raúl Eguizábal. Más aún cuando en la exposición que comentamos se incluyen obras sobre Goya, Picasso, Miró y tantos otros relevantes artistas. Pero, de entrada, habrá que reconocer y agradecer su trabajo y especialmente su impronta en la exposición que sobre el Circo podemos disfrutar en el Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente de Segovia. Un lujo, un más difícil todavía, y ya son varios y atrevidos los triples saltos mortales en la organización de eventos artísticos que el "Esteban Vicente" nos viene regalando en sus escasos diez años de vida. Con red o sin ella el circo, como tema, como metáfora, como símbolo, representa de forma inmejorable todo un estilo de gestión cultural del museo. En una primera aproximación a la exposición es necesario contextualizar temáticamente la muestra. En un ambicioso recorrido la exposición integra autores muy diversos de Goya a Juan Muñoz pasando por Picasso y tantos otros; movimientos artísticos antagónicos de las vanguardias históricas, como el cubismo o el expresionismo, a la abstracción, el surrealismo o el realismo poético; soportes y lenguajes creativos alternativos, del grabado a la fotografía; cronologías de casi dos siglos de distancia y contextos tan variados en la historia material y tan cercanos en la imaginario contemporáneo. La exposición resulta valiosa y muy atractiva, variada y tan divertida como el mismo espectáculo de referencia, tanto por las obras convocadas como por el hilo conductor que las integra y secuencia en un relato complejo y sorprendente, generando una narrativa perceptible y colorista, vital y orientadora, inquietante y repleta de redobles y deslumbres. "¡Circos!. ¡Cuentos olvidados de fabulosas edades!", que decía Valle Inclán. No es para menos, si nos movemos en el "circo de la luna" de Ramón, como auténtico microcosmos. Y esta es la principal tarea del comisario, palabra extraña donde las haya, claro que si nos ponemos cursis y hablamos del "curator" anglosajón, la cosa sería aún peor. Desde Deleuze a Szeemann, por ejemplo, es una práctica frecuente en la gestión de los eventos culturales artísticos organizar las muestras siguiendo un relato previo y provocando y sugiriendo al público una narrativa de lo visto que le implique de forma más activa en la visita. Toda exposición es mitad evento y espectáculo, propuesta y denuncia, reto y requiebro. Más proyecto de futuro que mera revisión nostálgica del pasado. Y si acaso este intento se lograra, comprobaríamos con emoción y sutileza que ya no fuéramos simples espectadores ni meros visitantes para engrosar estadísticas, siempre escasas, sino sujetos participativos y dialogantes del evento mismo, también en si otro arte. En esta exposición la complicidad nos inunda, como si estando fuera del circo, estuviéramos fuera del mundo (J. Ángel Valente). Obra a obra, autor a autor, sala a sala, vamos reconstruyendo un discurso abierto, repitiendo y buscando un guión mil veces sabido, que desde la insinuación del comisario vamos redescubriendo, y que nos permite no sólo entender sino asimilar, interiorizar y gozar de los itinerarios propuestos. Poco importa que se altere el orden del paseo y de la lectura, nos encontraremos siempre con los alambristas, caballistas, ilusionistas, hombre-balas, mujeres invisibles, salteadores, escapistas y tantos otros, siendo los mismos (R. Eguizábal). Nosotros mismos de tantas maneras siendo payasos. Y en cada obra encontrando una imagen tan nuestra, tan artística, tan de circo. Pura magia. Espejos de formas y colores.

25 de Marzo de 2008

"TRIPTYCH, 1976" DE BACON PODRÍA VENDERSE POR 70 MILLONES DE DÓLARES EN UNA SUBASTA
La obra 'Triptyck, 1976', de Francis Bacon, considerada uno de los trabajos más importantes de ese artista irlandés, podría venderse en torno a 70 millones de dólares en una próxima subasta de arte contemporáneo de la firma Sotheby's
Así lo prevé la casa de subastas, que la ofrecerá a potenciales compradores el próximo 14 de mayo y que espera que supere los récords anteriores de venta que lograron otras obras del mismo artista.'Es sin duda el Bacon más importante en manos privadas', señaló el director del Departamento de Arte Contemporáneo de Sotheby's, Tobias Meyer, en un comunicado de prensa.Meyer explicó que el tríptico ha formado parte de la misma colección privada durante más de 30 años y está considerada como una obra maestra del siglo XX.'El mundo ha estado esperando un magnífico tríptico y aquí lo tiene', agregó.Bacon realizó esa obra en la década de los setenta y fue presentada, junto a otros trabajos recientes del artista, en la Galería Claude Bernard en París, en 1977, donde fue adquirida por un coleccionista europeo, detalló Sotheby's.El tríptico, que se inspira en la mitología griega, ha formado parte de las principales exposiciones dedicadas a Bacon (1909-1992), incluida la organizada por la Galería Tate en Londres en 1985 o la que se realizó en 1996 en el Museo Nacional de Arte Moderno de París.La obra 'Study for Innocent X' (1962) ostenta el récord de venta en subasta para este artista, al adjudicarse en una velada de Sotheby's en Nueva York el pasado año por 52,7 millones de dólares.

25 de Marzo de 2008

LOS ENCUENTROS DE ARTE Y GÉNERO SE ABREN AL TESTIMONIO DE CINEASTAS
La directora Farida Benlyazid y la creadora Carmen F. Sigler inauguran las jornadas, programadas hasta el 4 de abril
La cineasta marroquí Farida Benlyazid y la artista plástica andaluza Carmen F. Sigler abrieron ayer, con una mesa redonda, la cuarta edición de los Encuentros Internacionales de Arte y Género, una plataforma desde la que se quiere dar voz "a los nuevos discursos que están surgiendo", según explica la organizadora de esta convocatoria, Margarita Aizpuru. "A las feministas de ahora no nos interesa la feminidad clásica y estamos construyendo nuevos discursos, pero todavía existe dificultad para colocarlos", denuncia la especialista, que afirma que "sigue existiendo una discriminación: todavía es mucho menor el número de mujeres que exponen en centros públicos o privados".Como novedad de esta edición, los encuentros amplían su programación a cineastas y, según anticipa Aizpuru, "el próximo año tendremos a escritoras, porque hoy en día el arte es multidisciplinar". Después de los testimonios ayer de Farida Benlyazid y Carmen F. Sigler, mañana se podrán ver obras suyas en el salón de actos de Cajasol. De Benlyazid se exhibe La vida perra de Juanita Narboni, adaptación de la novela de Ángel Vázquez; de Sigler el corto documental Por el hecho de vivir, donde un grupo de mujeres asume la menopausia, según la promoción, "como algo natural en sus vidas, rompiendo ideas preconcebidas, tabúes y clichés". Además, el jueves, la directora Chus Gutiérrez y la artista Carmela García debatirán sobre sus trayectorias. El largometraje Poniente, de Gutiérrez, se proyecta el lunes 31 en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC). Por último, las hermanas Ela y Alina Troyano, cubanas residentes en Nueva York y activistas lesbianas, participan en esta iniciativa el 2 y el 4 de abril bajo el título de Cornucopia tropical de películas, puro teatro y cultura cibernética. La primera mostrará extractos de sus películas y hablará sobre el documental La Lupe reina del latin soul, mientras que la segunda analizará dos obras performativas, Memorias de la revolución y Candela. Para finalizar, Alina Troyano se transformará el día 4 en su alter ego Carmelita Tropicana, desde el que propone "la parodia como resistencia" y critica "los discursos patriarcales".

25 de Marzo de 2008

ICP PRESENTA EL FORO "LA TRIENAL POLI-GRÁFICA" Y SU RELEVANCIA PARA EL ARTE CONTEMPORÁNEO EN LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
El Programa de Artes Plásticas del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) celebrará el foro La Trienal Poli/Gráfica y su relevancia para el arte contemporáneo, el miércoles, 26 de marzo a las 11:00 de la mañana en el anfiteatro de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. En este foro se orientará al público sobre la misión y los objetivos de la Trienal. También se destacarán los logros y aportaciones de la Trienal y su visión para el futuro. El panel de este foro, que forma parte del proyecto VIVE CULTURA en Ciudad Mayor, estará compuesto por Margarita Fernández Zavala, curadora y profesora; Julieta González, curadora y el profesor Dr. Dorián Lugo.La Trienal Poli/Gráfica tiene como misión establecer y mantener en San Juan un evento de arte contemporáneo, significativo para la comunidad artística nacional e internacional, que celebre y motive la excelencia, la creatividad, la diversidad, la participación y el debate y que realce el perfil de Puerto Rico como centro de turismo cultural.La 2ª Trienal Poli/Gráfica de San Juan tendrá lugar desde el 30 de abril hasta el 7 de junio de 2009. Su Director Artístico es el destacado curador Adriano Pedrosa (Brasil). Su equipo curatorial está compuesto por Julieta González (Venezuela), Jens Hoffmann (Estados Unidos) y Beatriz Santiago Muñoz (Puerto Rico).

25 de Marzo de 2008

"LOS MUSEOS SE HAN CONVERTIDO EN FÁBRICAS DE HACER SALCHICHAS"
Apenas lleva dos meses al frente del principal centro de arte moderno y contemporáneo en España, pero Manuel Borja-Villel ya tiene claro su arriesgado y radical objetivo para el Reina Sofía: construir en Madrid “el museo del siglo XXI”
Habla en voz muy baja, sin estridencias, y apenas se permite expresiones corporales que contradigan su apariencia tranquila, casi estática. Pero, por dentro, Manuel Borja-Villel es un hervidero de proyectos, ideas, cambios, planes y reestructuraciones para el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Mncars), cuya dirección ostenta desde el pasado 30 de enero.Apenas lleva dos meses al frente del Reina Sofía, la institución cultural que más polémicas ha creado en los últimos años, pero asegura que “el diagnóstico ya está hecho”. Y, por lo que parece, no va a dejar títere con cabeza. “La casa necesita una reestructuración total, ha ido creciendo de un modo no orgánico. Por ejemplo, hay tres auditorios sin que nadie los lleve, no hay un departamento de programas públicos, las visitas guiadas las lleva la división de comunicación, y no la de educación, hay áreas con mucha gente y otras con muy poca... Está muy desorganizado”.Borja-Villel ha llegado al principal museo español de arte moderno y contemporáneo después de una época convulsa, en la que la imagen de la institución ha estado marcada por los cambios en su dirección y otras polémicas. “Es muy triste que se hable de las goteras de este museo –lamenta el director–. Debería hablarse, para bien o para mal, de qué tipo de historias se cuentan, a qué público se ha llegado o cómo se han generado los contenidos. Ha habido unos condicionantes que han hecho imposible trabajar aquí. Yo creo que, a partir de ahora, eso se ha acabado”.Lo que parece muy claro es que se va a hablar, y mucho, del Reina Sofía. Borja-Villel quiere romper con la estructura actual. Su plan es radical, arriesgado e integral. Dice que “la ambición del museo es narrar la historia de la modernidad”. Hasta el momento, explica, esta historia la ha escrito el mundo anglosajón. “Hay que empezar a escribir la historia desde el Sur, y me refiero al Sur en un sentido amplio. Desde los que no tienen voz, desde la Europa desaparecida de la historia oficial, los países del Este, Latinoamérica, los países que no hemos tenido una modernidad clara, como es el caso de España”.
Obra de Isidro Blasco
21 de Marzo de 2008

NORBERTO DOTOR Y LA CONVICCIÓN GALERÍSTICA
Norberto Dotor, conocido ampliamente por su trabajo como galerista, ha recibido hace unos días el Premio de Fotografía Kaolak, en el marco de los Premios Villa de Madrid 2007. Fallados en noviembre pasado, este galardón ha recaído en dos fotógrafos de su galería, Bleda y Rosa, por la exposición "Origen" que pudo verse en su galería, Fúcares, en la primavera de 2007. Aprovechando este acontecimiento, hemos querido acercarnos a la figura de Dotor, quien en 1974 abrió la galería Fúcares en la ciudad de Almagro y que, tras pasar años muy difíciles en los que aún no existía un mercado del arte consolidado, logra abrir en 1987 una segunda sede de la galería en Madrid. Este apasionado del arte, que dejó a un lado su formación de técnico en empresas turísticas para promocionar el talento de "... jóvenes, innovadores y comprometidos artistas con discursos congruentes ante los que valga la pena tomar riesgos, al margen de valoraciones económicas y modas", ha explicado los aspectos más relevantes de su trayectoria en una entrevista con ARTEINFORMADO.

A sus 58 años, Dotor reconoce sus fidelidades al arte y a la legendaria Juana Mordó, quien además, le brindó su apoyo. El compromiso con su tierra manchega está siempre presente y, por ello, ha llevado la asistencia artística del XXIX Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro y ha apoyado el Espacio de Arte Contemporáneo de la localidad, entre otras iniciativas. Además, su afán por mantener abierta su galería en Almagro responde "... realmente un deseo personal" y no, como muchos piensan, a compras institucionales. En Ciudad Real, afirma Dotor, existe un verdadero desinterés hacia las artes plásticas, un descuido, un atraso, que, a diferencia de otros ámbitos de la cultura manchega, en este caso se encuentra muy arraigado evidenciándose, de hecho, en un escasísimo mercado del arte.
EL CONTENIDO COMO PREGUNTA


Las instituciones públicas y privadas descubrieron con deleite en los noventa la rentabilidad de la cultura de lo nuevo. Acto seguido, los centros de arte contemporáneo, los nuevos iconos del presente, comenzaron a cubrir el paisaje de edificios singulares. Pasado el día de su flamante apertura -a buen seguro, su momento de mayor brillo y contemporaneidad-, a los centros de arte les quedó la verdadera tarea: definir su razón de ser contemporáneo a través de unos contenidos.
Cuando otros proyectos cercanos están próximos a abrirse, el Centro Huarte, inaugurado en octubre de 2007, es el penúltimo ejemplo del fenómeno. Los controvertidos inicios del Centro Huarte revelan un síntoma, lugar común ya en la relación de las instituciones con el arte: la falta de políticas culturales fruto de una reflexión profunda. Nacido a iniciativa del Ayuntamiento de Huarte, el Gobierno navarro asumió recientemente la financiación del centro y adjudicó en concurso su gestión a la Fundación Ordóñez Falcón. Poco antes, esta última, dueña de una colección de vídeo y fotografía, dio por cerradas las negociaciones para la creación del Centro Ordóñez Falcón de Fotografía con el proyecto donostiarra Tabacalera.
Medio año después de la apertura del centro, Esto no es una exposición pretende dar una respuesta de urgencia a la cuestión de cómo ser un centro de arte contemporáneo periférico. La contradicción implícita en su título, parafraseo del Ceci n'est pas une pipe de Magritte, vía Foucault, evidencia el objetivo de la exposición: apelar al espectador como sujeto activo en la experiencia artística. Comisariada por Carles Guerra y con la colaboración de Imanol Aguirre, Esto no es... se plantea como una "plataforma pedagógica". Así, la naturaleza reproducible de los soportes (vídeo, fotografía, página web...) le permiten la doble vida anunciada en el título: como exposición colectiva en la sala 2 de Huarte y, más allá de ésta, como centro de recursos de obras que viajan a los centros educativos para ser vistas, utilizadas y discutidas. Este uso ha determinado una presencia mayoritaria del género documental en un recorrido por la realidad globalizada articulado alrededor de ejes como el urbanismo (Alejandra Riera, Jordi Colomer), los movimientos migratorios (Bruno Serralongue, Charles Heller), la traducción cultural (Iñaki Garmendia, Azra Aksamija) o la fábrica (Joaquim Jordá, Allan Sekula).
Esto no es... pone el énfasis en el valor de uso de la obra de arte (en tanto que instrumento de análisis de la realidad) por encima de su valor simbólico (aquél del que dan cuenta no sólo su valor como mercancía, sino también su valor estético). La razón de este controvertido énfasis radica en las prioridades que se marca el proyecto. Por un lado, generar alrededor del centro un tejido social con continuidad que trascienda el contexto espacio-temporal de una exposición; por otro, plantear una cuestión que la existencia de centros de arte periféricos como el propio Huarte no hace sino evidenciar: cómo actuar cuando el problema ya no es el acceso a la información, sino qué hacer con ésta una vez que ha llegado a todas partes.

20 de Marzo de 2008

CELEBRAN JORNADA DE ARTE CONTEMPORÁNEO EN CIEGO DE ÁVILA

Creadores de diversas manifestaciones y tendencias confluyen en la ciudad Ciego de Ávila en la tercera jornada de arte contemporáneo organizada por la Asociación Hermanos Saíz.
La cita integra el quehacer de las Academias de Artes Plásticas de Ciego de Ávila y Morón y propone un lenguaje nuevo, mucho más abarcador, al propiciar el intercambio de los integrantes de la vanguardia artística local con invitados nacionales.
El tradicional salón Espacio Cero, dedicado a las obras de los noveles pintores, amplía sus contornos ahora con exposiciones colaterales y muestras de obras de arte público, con instalaciones y performances.
El evento también incluye la presentación de nuevos proyectos artísticos, extensiones a consejos populares y conferencias a cargo de Andrés Abreu, Elvia Rosa Castro y Magaly Espinosa Delgado.
Esta edición concluirá con la premiación de las mejores obras presentadas al salón Espacio Cero, en la galería de arte Raúl Martínez.

19 de Marzo de 2008

EL 55% DE LOS VISITANTES A MUSEOS DE ARTE CONTEMPORÁNEO DICE APRENDER DE ELLOS. UN PROYECTO DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA ESTUDIA LAS MOTIVACIONES PARA VISITAR ESTOS CENTROS CULTURALES
La proliferación de museos de arte contemporáneo en Castilla y León en los últimos años están generando un público interesado por esta manifestación creadora. Así lo entiende el grupo Artdidaktion de la Universidad de Salamanca, volcado en la promoción de proyecto de educación artística. En un reciente estudio de este grupo, dirigido por la profesora de la Facultad de Bellas Artes, Carmen Lidón, se ha estudiado las motivaciones y conclusiones que llevan a los visitantes a visitar un museo de arte contemporáneo. El objetivo de este proyecto, financiado por la Junta de Castilla y León, es articular instrumentos para mejorar o simplemente crear departamentos de educación en los museos de arte contemporáneo de la Comunidad Autónoma.
De entrada, casi la mitad de los visitantes de un museo de arte contemporáneo lo hacen por motivación personal, por «hobby», por gusto o por interés, mientras que 20% lo hace dentro de una visita escolar o para acompañar a otra persona. Según este trabajo, en el que han colaborado los museos Musac de León, Patio Herreriano de Valladolid, DA2 de Salamanca, CAB de Burgos y Esteban Vicente de Segovia, el 42 por ciento de los encuestados considera que este tipo de museo tiene principalmente una función educativa y cultural.
Servicio recibido
Sobre el servicio que han recibido en su visita, el 55 por ciento lo relaciona con logros del conocimientos y el aprendizaje. En este porcentaje se incluyen las respuestas que van desde el simple y puro disfrute hasta los que buscan conocer otros puntos de vista o comprender menor el entorno, lo que según este estudio significa que estos museos sirven para «pensar la realidad». «La nueva museología, surgida en los años 80, ya dijo que un museo no sólo alberga obras de arte, sino que es un centro para formar a la gente, permitiéndolas instrumentos para su transformación», indica Lidón. Sin embargo, los centros museísticos en Castilla y León apenas contemplan la necesidad de contar con un departamento específicamente destinado a educación del público.
La profesora reconoce que al contemplar una obra se desencadena una experiencia emocional esencial para acercarse a la creación artística. «Puede parecer que ante una obra no tenemos conocimientos específicos, pero nos llega emocionalmente. Es decir, de un modo u otro tenemos elementos para opinar», indica Lidón. Y precisamente en esa relación directa con la obra de arte se necesita un intermediario o educador para el desarrollo pleno de esa relación. Y es que cuando a los encuestados se le preguntó el porqué destacaban una obra más que otra tras visitar un museo, un tercio respondió simplemente «por que me gusta»; una respuesta confusa e indeterminada.

19 de Marzo de 2008

EL FOTÓGRAFO ALEJANDRO IODICE PRESENTA SU EXPOSICIÓN "FORMAS DE LUZ"
El Café del Museo de Arte Contemporáneo presentará este 27 de marzo "Formas de luz", una selección del trabajo fotográfico del joven Alejandro Iodice Isava, quien explorará la naturaleza y el rostro de los habitantes de Venezuela a la par del menú criollo que se ofrece en el local.
Intimista, ambientalista y explorador se presenta este fotógrafo, quien a través de la luz, la lectura de la naturaleza, de la sociedad y del hombre, presenta los paisajes más atractivos de nuestra geografía.
Esta muestra, expone una serie de paisajes, retratos y macrofotografías, (fotografia de un objetivo a una distancia muy corta), en blanco y negro y a color, en donde resalta curiosas situaciones cotidianas que transcurren en tierras venezolanas.
El público podrá apreciar no sólo sus investigaciones personales de luz y sombra, sino su defensa de la ecología y el bien social. Tres series comprenden la muestra: paisajes venezolanos (especialmente andinos), rostros venezolanos (abundan los de la costa) y macrofotografía (arañas, mariposas, insectos).
La exposición forma parte del programa de integración de las artes plásticas y gastronómicas que propone el Café del Museo desde este año y que promete estrechar los lazos entre el consumidor y el buen arte.

19 de Marzo de 2008

ARTE DEL MUNDO EN MADRID
En estos días la mirada está puesta en Madrid, no sólo porque mañana se inaugura la Feria ARCO sino por la retrospectiva de Kuitca en el Museo Reina Sofía. Se suman trece argentinos
En estos días, la atención del arte contemporáneo está puesta en Madrid por la 22ª Feria ARCO –mañana se abre para invitados; el jueves para el público en general– y por la inauguración –la semana pasada– de la retrospectiva de Guillermo Kuitca (1961) en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.Por otra parte, el sábado se inauguró en la galería madrileña Fernando Pradilla la exposición de trece artistas argentinos que formaron parte del programa de talleres que Kuitca dirige en Buenos Aires. Esta interesante y nutrida presencia de artistas argentinos en Madrid se da en una semana clave del mercado de arte contemporáneo internacional, lo cual generará un amplia difusión y visibilidad, así como una gran calidad y cantidad de visitantes.El Palacio Velázquez del Museo Nacional Reina Sofía inauguró el 6 de febrero una retrospectiva de un centenar de obras de Kuitca que abarca el período 1982-2002. La muestra, que en junio se presentará en el Malba de Buenos Aires –tras 17 años de no exponer aquí–, está curada por el brasileño Paulo Herkenhoff y la argentina Sonia Becce.Según el curador brasileño (responsable de la penúltima Bienal de San Pablo y actual integrante del equipo de curadores del MOMA de Nueva York), la retrospectiva de Kuitca “reafirma las posibilidades materiales e intelectuales del medio pictórico, proponiendo un proyecto estético complejo articulado en ciclos que corresponden a problemas pictóricos específicos y a intereses particulares del artista. Estos incluyen tópicos como la filosofía, la historia, el psicoanálisis y la ciencia, que Kuitca pone en constante diálogo con las distintas disciplinas artísticas, como la arquitectura, la literatura, el cine, la danza y el teatro”. La retrospectiva, que tendrá una duración de tres meses (hasta fines de abril), se compone de pinturas, dibujos y de una gran instalación de camas, e incluye obras de series como Nadie olvida nada (1982), El mar dulce (1984), Siete últimas canciones (1987), La Tablada Suite (1991/92), Puro teatro (1995/97), Suite Neufert (1998/99), L’Encyclopédie (2000) y La tetralogía de Wagner (2001).La anterior oportunidad en que Guillermo Kuitca realizó una exposición de similar envergadura fue hace una década en el poderoso IVAM (Instituto Valenciano de Arte Moderno). Los talleresEl sábado se inauguró una muestra del “Programa de talleres” dirigido por Guillermo Kuitca en Buenos Aires, que reúne a trece artistas que han pasado por el programa: Marina de Caro, Román Vitali, Dino Bruzzone, Paula Grandio, Raúl Flores, Daniel Joglar, Alejandra Seeber, Varda Caivano, Manuel Esnoz, Nuna Mangiante, Silvana Lacarra, Mónica van Asperen y Ruy Krygier.Los talleres de Kuitca, iniciados a comienzos de la década del ‘90, constituyen un proyecto educativo multidisciplinario enfocado a dar respuesta a las limitaciones, carencias y falta de actualización, en el campo de la enseñanza artística, en un contexto poco profesionalizado.Los talleres, que en sus tres ediciones anteriores se desarrollaron de manera autónoma, con el apoyo sucesivo de las fundaciones Proa y Antorchas, y con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lanzará este año su cuarta edición en el Centro Cultural Rojas.Sonia Becce, curadora de la muestra y coordinadora de esos talleres desde su fundación, explica que “el proyecto pedagógico de los talleres de Kuitca fue el primero en instituir la ‘clínica de obra’ como metodología central del proceso formativo y, en este sentido, significó una evolución importante frente al modelo tradicional del ‘atelier’ que existía hasta ese momento en Buenos Aires. El programa creó una comunidad de artistas alos que brindó un espacio de trabajo, visibilidad y nuevos estándares de profesionalización, además de darles la posibilidad de entrar en diálogo con Kuitca, que es un artista que no solamente tiene una inédita experiencia internacional para el contexto argentino sino que posee una capacidad especial para compenetrarse en la obra de sus colegas”.

19 de Marzo de 2008

ALINKA ARTE CONTEMPORÁNEO EN PRESTIGIOSA FERIA INTERNACIONAL
Desde el próximo 27 de marzo hasta el día 31 del mismo mes, el Miami Beach Convention Center, en el Estado de La Florida, acogerá como expositores, una matrícula de mas de 300 artistas latinoamericanos que exhibirán sus obras, individual y colectivamente en la próxima edición de la Feria Internacional Merryl Lynch Arteamericas 2008.
Por segundo año consecutivo, la galería de arte dominicano Alinka Arte Contemporáneo participara en este importante evento internacional; esta vez con la presentación de su proyecto expositivo “Human Proyect Two”, conceptuado por el curador y crítico de arte Abil Peralta Agüero, en el que expondrán sus obras los artistas nacionales Claudio Espejo y Pascal Mecarriello, teniendo como invitado especial al artista cubano Francisco Sánchez (Guanabacoa), quienes expondrán obras de espíritu contemporáneo y de un profundo valor humano, reflexivo y social
La joven feria, considerada por el influyente diario norteamericano New York Times y otros importantes diarios estadounidenses como el evento ferial especializado en arte latinoamericano mas importante de Estados Unidos, presentará sus credenciales este año con una plataforma de 75 galerías de arte procedentes de Colombia, Argentina, Venezuela, México, Perú, Bolivia, Panamá y Costa Rica. De El Caribe estarán presentes, galerías de Puerto Rico, Haití y República Dominicana, acompañadas por una amplia representación de galerías norteamericanas especializadas en arte latinoamericano con operaciones en Miami, New York y San Antonio, Texas; destacándose igualmente la participación de galerías procedentes de España.
Merryl Lynch Arteamericas, como feria especializada en arte latinoamericano, no sólo concita cada año la atención de los agentes activos del mercado de arte internacional focalizados en el arte de América Latina, sino que además estimula la visita de críticos de arte, historiadores de arte, académicos, curadores y directores de museos de varios continentes
La delegación dominicana que se dará cita en el Miami Beach Convention Center contará este año, además de la participación de Alinka Arte Contemporáneo, con la presencia de las Galerías Lyle O. Ritzel, Arawak y Arte Berry, quienes llevarán hasta el centro ferial norteamericano, obras de sus artistas exclusivos representados para Republica Dominicana y el exterior.

19 de Marzo de 2008

ARTE DE "AL" SE DARÁ CITA EN MIAMI
Del 28 al 31 de marzo, 300 artistas de 22 países llevarán sus propuestas al Festival Merrill Lynch Arteaméricas
Las novedosas técnicas y propuestas de decenas de artistas emergentes latinoamericanos, quienes en gran parte tratan de recrear las problemáticas sociales de la región, serán presentadas del 28 al 31 de marzo en el Festival Merrill Lynch Arteaméricas 2008, en Miami, Florida.
Este festival, que reunirá obras de 300 artistas de 22 países de América Latina, busca mostrar el buen estado de salud que goza el arte contemporáneo en la zona, que es comparable con el de cualquier parte del mundo, opina Diego Costa Peuser, director de Arteaméricas.
Aunque en esta edición se contará con la presentación de piezas de maestros de la plástica como Fernando Botero, Lygia Clark, Wifredo Lam, Armando Reverón, Jesús Soto o Rufino Tamayo, la meta de este encuentro será mostrar la obra de artistas contemporáneos.
La sexta edición de Arteamericas se desarrollará en el Centro de Convenciones de Miami Beach, y permitirá que críticos y coleccionistas exploren un mundo de artistas emergentes que están imprimiendo energía renovadora al universo creativo de Latinoamérica, explica Costa.
“El arte emergente latinoamericano refleja una independencia con las raíces de los países de la región, por lo que no tienen particularidades las obras de una nación a la de otra, incluso con la de países de otras zonas.”
Arteaméricas, dice, busca ser una vitrina para que el arte latinoamericano se conozca mejor en Estados Unidos y en otros países del mundo, dado que su presencia va en ascenso.
Para impulsar mejor la presencia de Arteaméricas a lo largo de la ciudad, las actividades se trasladarán también a los museos de Arte Contemporáneo y de Miami.
En esta su sexta edición, el festival contará con la participación de 80 galerías de diversos países latinoamericanos, entre ellas, cuatro de México (Alfredo Ginochio, EDS Arte Contemporáneo, Aqua Gallery y Quetzalli).
Costa explica que el encuentro contará con cuatro curadurías, una de ellas a cargo de María Lovino, quien presentará una propuesta especial acerca del arte contemporáneo de Colombia.
En esa exhibición incluirá obras de formato multimedia hechas por jóvenes artistas como Erika Martínez, María Isabel Pueda, Ícaro Zorbar y Carlos Bonil.
Otra de las curadurías se realizará a partir de la Colección Patricia Phelps de Cisneros (Caracas), compuesta por obras que son de arte moderno, abstracto y contemporáneo de la región, la cual busca tender puentes a través del tiempo y del espacio, para así conectar las escenas artísticas de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.
En tanto, dice, las esculturas de gran formato de los artistas Kcho, Bastón Díaz, Agustín Cárdenas y Xavier Carbonell, hechas para espacios abiertos y áreas públicas, pondrán el acento en la importancia de la integración del arte como uno de los elementos del entorno urbano.
A su vez, el Banco Interamericano de Desarrollo exhibirá piezas de su colección de arte, especialmente seleccionadas por el curador Félix Ángel para ser mostradas en Merrill Lynch Arteaméricas 2008.
Con la visión puesta en los artistas emergentes, este festival también mostrará los trabajos realizados por los estudiantes de la Universidad Internacional de Florida y la Escuela de Arte Nuevo Mundo.
Esta iniciativa tiene como finalidad apoyar el trabajo de estos jóvenes artistas para darlos a conocer en el mundo de las artes.

19 de Marzo de 2008

EL CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE VÉLEZ CONTARÁ CON UNA PARTIDA EN EL PRESUPUESTO DE ESTE AÑO
Junto con la obtención de la casa Bascán y del Teatro Lope de Vega serán los tres grandes retos para la legislatura
El presupuesto municipal del Ayuntamiento de Vélez-Málaga para 2008 incluirá una partida económica para impulsar el Museo de Arte Contemporáneo, según anunció ayer el alcalde, Francisco Delgado Bonilla (PP), en la inauguración de la sala de exposiciones Casa Consistorial.El regidor explicó que el Museo de Arte Contemporáneo, y la obtención de la Casa Bascán y del Teatro Lope de Vega serán los tres grandes retos en materia cultural para esta legislatura, por lo que se verán reflejados en los presupuestos municipales con el objetivo de llevarlos a buen término.Sobre la financiación del Museo de Arte Contemporáneo, Delgado explicó que solicitará a la Junta de Andalucía que se implique en el proyecto financiando el 40 por ciento del mismo como cantidad mínima. Asimismo, el alcalde dijo que buscará la colaboración de entidades privadas y de fundaciones para que se impliquen en el proyecto cultural, que se ubicará en un edificio adquirido por el Consistorio hace más de cuatro años en la calle Las Monjas. CantidadDelgado no concretó sin embargo qué cuantía económica será consignada en el presupuesto para empezar a impulsar el Museo de Arte Contemporáneo. Tan sólo se limitó a señalar que el documento está prácticamente cerrado, pero que no se dará a conocer a los grupos municipales hasta el próximo mes de abril.El Ayuntamiento veleño dispone desde ayer en la misma Casa Consistorial de una sala municipal de exposiciones, que viene a sustituir el hueco dejado después de que se decidiera ocupar con el Archivo Municipal los bajos el Centro de Estudios del Exilio. La nueva sala, que permanecerá abierta independientemente del Ayuntamiento, se encuentra situada en la entrada del edificio.El concejal de Cultura, Miguel Claros, ha explicado que el objeto de este nuevo espacio para el arte es el de acercar a los ciudadanos el sentimiento artístico de Vélez-Málaga. El edil de Cultura, Miguel Claros, dijo que se trata de un punto y seguido en la apuesta cultural del equipo de gobierno, que trabajará para recuperar otros espacios destinados al arte.

19 de Marzo de 2008

LUIS GONZALO DONA AL CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO 90 DE SUS LÁMINAS
El estudio del artista plástico Luis Gonzalo González (1947, Jerez) huele a pigmentos, a hormigón. Allí, en su refugio creativo de los extramuros de Cádiz este pintor e investigador deshoja las cerca de 90 láminas que irán a parar a la colección del futuro museo de arte contemporáneo de Cádiz, que tiene que estar previsto antes de 2012
«Son dibujos pintados en un solo trazo, inspirados en la pintura florentina del siglo XVII», dice Gonzalo mientras revisa cada lámina. Desnudos de acuarela en los que marrones, naranjas y amarillos desgastados recorren el cerca del centenar de trabajos que pronto saldrán de este «laboratorio creativo», como Gonzalo define a su estudio. «Se trata de dibujos a lápiz, en los que apenas hay rastro de goma de borrar», explica.Secadores de pelo sobre los radiadores. Murales coloristas rasgados a golpe de veladuras, que dejan ver las diferentes capas pintadas con pincel y maniquíes que esperan a ser utilizados, forman parte del universo artístico de Gonzalo. Los trabajos del pintor jerezano que engrosarán la colección del futuro Centro de Arte Contemporáneo de Cádiz, que se construye en la capital con fondos europeos, son el resultado de una etapa de investigación de la pintura italiana. Fueron dibujados durante los años ochenta y noventa. «El futuro debería nacer con vocación de abrirse a todas las tendencias artísticas existentes; y servir también como un espacio para la investigación», dice Gonzalo, un defensor del arte industrial «útil», como ya explotaron los artistas de la escuela alemana de la Bauhaus. Restauración del cascoUna de las reivindicaciones que persigue Luis Gonzalo, que además dirige la Escuela de Arte de Cádiz, es la creación de un centro de restauración y conservación del patrimonio histórico y artístico de la capital. «Cádiz necesita una escuela que forme a artistas capaces de llevar a cabo la restauración del caso histórico de la ciudad», defiende el gaditano.La propuesta, que Luis Gonzalo presentará oficialmente el día 31 de marzo en una conferencia en el Centro de Arte Reina Sofía de Cádiz, pretende que sean los profesores e investigadores de la Escuela de Arte quienes se hagan cargo del hipotético centro de recuperación del patrimonio de la ciudad.

18 de Marzo de 2008

EL DEATH METAL MUY PRESENTE EN EL ARTE DE KOSOVO
El arte visual contemporáneo es sólo la punta del iceberg de un Kosovo cultural con mil facetas, tal y como lo refleja la producción de Artan Balaj, joven artista plástico de 29 años
Pocos días después de la independencia de Kosovo, el 17 de febrero de 2008, la exposición de arte contemporáneo Excepción de Pristina en Belgrado tuvo que anularse por culpa del ataque de un comando nacionalista serbio contra la galería Kontekst, donde iba a tener lugar. La Academia Sueca de Bellas Artes de Malmoe fue una de las primeras en reaccionar al firmar una petición dirigida a las autoridades de Belgrado.A raíz de este malogrado estreno, Getty Images, el célebre banco de imágenes, captó unas imágenes de la obra de Artan Balaj, uno de los 11 artistas albanokosovares de la mencionada exposición. Los soportes y los materiales de sus creaciones son tan numerosos como variados. Óleo, acrílico, tintas chinas, pastel, collages, fotografía..., etc.
El uso de estas tres letras en rojo nos recuerda la infausta organización racista estadounidense, pero en Kosovo es otra cosa: son la manifestación de la crisis que atraviesan los artistas contemporáneos de Kosovo (Krijuestit Kontemporan Te Kosoves). Balaj, dándole la vuelta a este siniestro acrónimo, quiere mostrar que ya va siendo hora de salir del callejón sin salida sectario en el que vive encerrada la creación kosovar."Desde hace casi tres décadas, desde los setenta hasta la guerra de Kosovo, la asociación de artistas plásticos de Kossovo constituye un diminuto clan que reune a la elite del arte plástico", explica este artista de cráneo rapado. "La encabezaba Mehmet Belhudi, docente y conferenciante de la Academia de Bellas Artes de Pristina, y que permitió a los estudiantes presentar sus retratos a las exposiciones de la Galería Nacional en 2000. Por entonces, aquello fue un escándalo", recuerda este artista cuyos títulos de creaciones hacían referencia a Pink Floyd, Type O Negative o Aerosmith."Durante las dos últimas décadas, comparadas a la literatura, las artes visuales de Kosovo se distinguen por sus tendencias vanguardistas", señala Fahredin Shehu, un autor, poeta y calígrafo de 36 años que reside en Pristina. Balaj, cuyo padre era pintor del Teatro Nacional, empezó a hacerse un nombre cuando en 2005 fue consagrado joven artista de talento en la Bienal de Arte Contemporáneo de Arad, en Rumania."Invitó a un crítico de arte local que estimaba que no se puede ser un artista completo antes de alcanzar los 40 o 50 años", comenta en su blog la vídeoartista norteamericana Colette Colpland. Error. "La huella de agresividad que encontramos en sus obras es una metáfora que hace referencia a su dolorosa experiencia en el Kosovo desgarrado por la guerra."

18 de Marzo de 2008

EL MACUF ORGANIZA UN CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE ARTE E INCLUSIÓN SOCIAL
La cita tendrá lugar en la sede social del Museo en A Coruña los días 26 y 27 de abril y en ella se presentarán experiencias que usan el arte como herramienta terapéutica para colectivos desfavorecidos
El Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenosa (MACUF), con sede en A Coruña, organiza un congreso internacional que tiene como objetivo presentar testimonios de algunas personas e instituciones que realizan experiencias vanguardistas tomando como herramienta terapéutica y de inclusión social el arte actual y siempre alrededor de colectivos especialmente desfavorecidos (discapacidad, enfermedad mental, infancia desprotegida o población reclusa).Esta reunión, que tendrá lugar los días 26 y 27 de abril, está dirigida a profesionales y estudiantes de los más diversos ámbitos (educación reglada, museografía, creación artística, terapias médicas y psicológicas, gestión cultural y de tiempo libre).En estas jornadas se presentarán iniciativas en el ámbito internacional y hospitalario y se realizarán talleres específicos para afectados y para congresistas.Los ponentes, entre otros, serán: Pablo Menéndez López, coordinador y profesor del Centro de Educación Especial John F. Kennedy School de Newham, Londres; Jesús de la Gándara, jefe del Servicio de Psiquiatría del Complejo Asistencial de Burgos; Isabel Carpio, coordinadora general del Grupo de Investigación y Formación Arteterapia; Carmen Roig, responsable del Taller Social didáctico ArcoIris desarrollado en el Centro Penitenciario de Picassent, así como María Martínez, coordinadora del programa de participación sociocultural a través del arte contemporáneo del MACUF.

18 de Marzo de 2008

LA CÁTEDRA DE PATRIMONIO ORGANIZÓ EN 2007 CERCA DE CUARENTA CONFERENCIAS
- La Memoria de la Cátedra recoge los cursos, visitas guiadas o publicaciones del año pasado
- Los ciclos "Lecciones de Arte Contemporáneo en Navarra" y de "Arte Sacro y Arte Contemporáneo" atrajeron a más público
La Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, adscrita al Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Navarra y patrocinada por el Gobierno de Navarra, organizó durante 2007 cerca de cuarenta conferencias, englobadas parte de ellas en once ciclos. Estas actividades, así como cursos, visitas guiadas o publicaciones, aparecen en la memoria de la Cátedra correspondiente al 2007, en la que se recoge un resumen de las actividades, como es habitual desde su creación en 2005.
La mayor parte han sido desarrolladas por el profesorado con el que cuenta la Cátedra, compuesto por miembros de la propia Universidad de Navarra, junto con otros colaboradores externos de diferentes universidades españolas (País Vasco, Alcalá de Henares, Complutense y Autónoma de Madrid, entre otras), así como otros profesores de las Universidades de Zaragoza, Oviedo y Valladolid.
Dentro del considerable número de actividades proyectadas, organizadas en ciclos de conferencias, seminarios, curso de verano y docencia, a las que ha asistido un público más amplio interesado por la novedad de algunos de los temas tratados y la actualidad de sus enfoques, tuvo gran éxito el ciclo de Conferencias titulado Lecciones de Arte Contemporáneo en Navarra, o el de Arte Sacro y Arte Contemporáneo en el que los profesores Alfonso R. G. de Ceballos y Gerardo Díaz Quirós abordaron las relaciones entre el arte religioso y las formas artísticas contemporáneas.
De otra parte, el deseo de difusión cultural de la Cátedra por Navarra le llevó a organizar un ciclo en Oteiza de la Solana bajo el título Un contexto para una imagenen Oteiza de la Solana.
A ello se ha unido un nuevo apartado de salidas interdisciplinares, como la realizada el pasado 17 de mayo con el título Una tarde en el Monasterio de Fitero. Arte, literatura y música. La síntesis de las artes, con objeto de visitar periódicamente destacados monumentos navarros.

18 de Marzo de 2008

EL ARTIUM EXPONE LAS ÚLTIMAS OBRAS DE ARTE INCORPORADAS A LA COLECIÓN ALAVESA
Exhibirá piezas de Millares, Ibarrola, Muniz, Simmons, Marty, Feito, Agrela, Bergado o Urrutia
'Paisajes al margen 7' (2002), de Roberto Botija; 'Top balsa' (2007), de Valeriano López; 'Personaje surrealista' (1952-1954), de Manuel milalres, y 'Lying Book (Color)' (1990), de Laurie Simmons, son algunas de las piezas que el Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo Artium de Álava ha incorporado este mismo año a la colección provincial. Los estilos y las épocas son muy diversos, pero representan los criterios que fundamentan la política de adquisiciones: desde lo histórico hasta lo más actual, con nombres nacionales e internacionales. Por esta razón, el abanico de la exposición 'Adquisiciones recientes', que se inaugura esta tarde en la sala Norte del museo moderno, es muy amplio. De hecho, el número de piezas que han pasado a integrar los fondos alaveses en los tres últimos años supera el centenar.La obligada selección ha situado en 40 obras, de una treintena de autores, el conjunto que se mostrará al público hasta el 5 de octubre. Manuel Millares, Evelyn Hofer, Luis Feito, Christer Strömholm o Agustín Ibarrola ('Campos de Castilla' o 'Maternidad') son algunos de los artistas históricos cuyas creaciones han entrado al Artium a lo largo de los últimos 15 meses.También hay en la muestra creadores internacionales, como Vik Muniz, autor de la obra en la que repite la iconografía del Atlas de Guercino, a base de piezas de juguetes y pequeños objetos. Otro artista que forma parte de la colección alavesa es el mediático fotógrafo de desnudos colectivos Spencer Tunick, con la pieza 'Barriers 3, Delancey Street' (1998), que entró en la colección el pasado año.

17 de Marzo de 2008

LA EXPOSICIÓN "CARTOGRAFÍAS DISIDENTES" SE INAUGURARÁ EL PRÓXIMO 20 DE MARZO EN LA UNIVERSIDAD DE CHILE

La exposición “Cartografías Disidentes” se inaugura el próximo 20 de marzo en el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile.
La muestra “Cartografías Disidentes” está organizada por la Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación junto a la Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior (SEACEX) el Museo de Arte Contemporáneo de Chile.En el proyecto, dirigido por José Miguel Gª Cortés, participan siete artistas individuales y dos colectivos, que realizan ex-profeso nueve vídeos sobre otras tantas ciudades iberoamericanas: Alexander Apóstol, sobre Caracas; Antoni Abad + Gloria Martí, sobre Sao Paulo; Hannah Collins, sobre Barcelona; Minerva Cuevas, sobre México D. F.; Carlos Garaicoa, sobre La Habana; Carmela García, sobre Madrid; Grupo de Arte Callejero, sobre Buenos Aires; Mario Navarro, sobre Santiago de Chile e Itziar Okariz sobre Bilbao. Los diversos artistas han trazado sus propios mapas de diferentes ciudades, en los cuales han dado voz y visibilidad a todo un conjunto de personas y sectores sociales, étnicos, culturales, sexuales... que, generalmente, están privados de voz o de imagen y que no tienen reflejo en los mapas ni en las guías turísticas. De este modo, con estas Cartografías Disidentes cada espectador se podrá trazar su propio mapa, más o menos global, más o menos subjetivo y parcial, de todo aquello que hoy en día constituye y conforma una gran metrópoli. Es este un proyecto que se nutre de un conjunto de propuestas que cuestionan las políticas del espacio urbano, las ordenaciones espaciales, los valores jerárquicos, las identidades sexuales o la política del cuerpo y su relación con la construcción de la ciudad. La idea básica del mismo es oponerse a las categorías de lo fijo, de lo inmutable, de lo estático, de la certitud o de lo normativo. Los diversos artistas han puesto en duda, en sus obras, las relaciones entre lo público y lo privado, lo político y lo personal, la visualidad y los otros sentidos. Los proyectos han querido incidir, además, en lo lúdico y en la capacidad de juego, valorando la diversión y el humor como factores trasgresores de lo “correcto”. “Cartografías Disidentes” quiere potenciar y valorar los territorios fluidos, plurales y variados que conforman la cotidianidad y configuran la micropolítica del poder.

17 de Marzo de 2008

ARTE CONTEMPORÁNEO DE DINAMARCA EN EL MUSEO DE SAN CARLOS
Con el fin de establecer un nexo entre el arte del pasado y el contemporáneo, sorprende el interés de un recinto como el Museo de San Carlos en abrir el espacio a expresiones contemporáneas para ofrecer lecturas analógicas con la pintura clásica existente en este recinto.La curaduría estuvo a cargo de Michael Banck Christoffersen, en colaboración con Gabriel Mestre y Jorge Reynoso.Suman 20 obras que van desde la pintura, escultura, grabado, instalación, fotografía, cerámica y video, y conforman la propuesta de la producción contemporánea de Dinamarca.FOS, HuskMitNavn, Jesper Just, Eske Kath, Christian Malbek, Helle Mardahl y Kasper Sonne, son los participantes, en su mayoría nacidos después de los setenta del siglo pasado, que proponen desde la exploración, diferentes temáticas, para ofrecer un panorama de sus reflexiones críticas y de sus tradiciones.Por ejemplo, la propuesta de Helle Mardhal es una instalación multidisciplinaría donde participaron diseñadores de ropa, pintores y escultores provenientes del Colegio de Modas de la Ciudad de México y de la Escuela de Pintura y Escultura de San Carlos.El trabajo de HuskMitNavn, con su propuesta “Árbol”, es una instalación interactiva donde el público podrá mover las piezas para modificar el significado.


17 de Marzo de 2008

CRONOLOGÍA Y GENEALOGÍA MENDOCINAS
En “Apropiaciones”, trece artistas de la provincia de Mendoza ofrecen un intenso panorama contemporáneo
Esta exposición reúne a trece artistas mendocinos, seleccionados y ordenados de acuerdo con un criterio generacional.
Primero, Luis Quesada y Marcelo Santángelo, dos artistas nacidos en 1923, que iniciaron su producción en los años ’40 y que se mantuvieron activos hasta el nuevo milenio. Santángelo falleció en enero de este año y produjo hasta último momento. Quesada sigue trabajando, con dos muestras individuales concretadas sólo en el 2007. Ambos fuertemente ligados a la actividad académica en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Cuyo.
Luego, los artistas de una segunda generación, nacidos en la década del 50. Chalo Tulián, Martín Villalonga, Ramiro Quesada y Cristina Bañeros. Todos han desarrollado su obra hasta ahora y sus proyectos estéticos son muy diferentes entre sí y de inspiración muy dispar. Tulián y Bañeros son docentes en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Cuyo; Villalonga y Ramiro Quesada, no.
Siguen Marta Mom, Daniel Bernal y Miguel Gandolfo. En esta franja están los artistas que nacieron en los ’50 y ’60 y que son funcionales al tipo de relaciones desarrollado en la muestra. Su trabajo se ha insertado en el movimiento de artistas argentinos de los años ’90 y los tres forman parte de la colección de Arte Argentino Contemporáneo del Macro en Rosario y de la Colección “C/Temp” de Mendoza. Todos se formaron en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Cuyo, pero ninguno es docente allí.
Por último, Sabrina Kadiahj, Federico Calle, Inti Pujol y Juan Manuel Sirk Hauser, que es el grupo más joven, sumergido en la problemática de lo contemporáneo tal como ha circulado en Mendoza en estos últimos diez años. Es decir, becas Antorchas, clínicas con artistas como Siquier, Ballesteros, Gumier Maier, entre otros. Sólo Pujol estudió en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Cuyo; el resto proviene de la fotografía, el diseño y el cine.
Pero volviendo al tema del registro generacional, este proyecto no pretende dar cuenta de un panorama histórico de las artes visuales en Mendoza entre los ’40 y el nuevo milenio en curso. Para lo que, claro está, faltarían muchos artistas.
La muestra se propone, en cambio, dar cuenta de una línea específica de relaciones internas, que se están dibujando desde que las últimas generaciones han empezado a construir un discurso histórico, a buscar una identidad, a encontrar a sus padres. Aun así, faltan artistas.
Por lo tanto, puede tomarse entonces no como un ámbito de consagración ni de señalamiento, sino como una muestra de laboratorio; algunos ejemplos que ilustran una pequeña historia que sucede en Mendoza.
En los últimos diez años ha penetrado fuertemente toda la problemática que se desata alrededor del arte contemporáneo y su situación en contextos tan acotados como Mendoza. Esta penetración ha sido extrainstitucional, por vías no académicas. Grupos de artistas trabajan desde esta nueva perspectiva y plantean un enfrentamiento con algunas políticas visuales de larga data. Otros poseen una actitud más moderada y producen una mixtura entre su propio oficio y las nuevas opciones.
Pero el fenómeno interesante aquí es el reclamo de paternidad que la última generación les está haciendo a sus antecesores. Ya no es la figura del “maestro” transmitiendo sus saberes al “discípulo”, sino más bien todo lo contrario. Los más jóvenes, armados con instrumentos de lectura del mundo contemporáneo, están revisando su pasado y reconstruyendo sus orígenes. ¿Qué buscan? Artistas que se hayan dejado conmover por lo que sucedía en su propio tiempo, que se hayan animado a innovar (si cabe el término) en su contexto. Ya no quieren ser los que iluminan con las últimas tendencias a la somnolencia institucional local, sino más bien aquellos que reconstruyen la historia y reubican las propuestas de los artistas que los precedieron en función de un nuevo relato, cuyo hilo conductor es encontrar el origen de esta inquietud de sincronizar con el mundo.


17 de Marzo de 2008

CINCO MIL PERSONAS CELEBRARON LA FIESTA DEL ARTE CONTEMPORÁNEO EN PUERTO LUMBRERAS
Albert Plá, Def con Dos y Mojo Proyect fueron los que concentraron a un mayor número de espectadores durante su actuación en Explum
El Festival Internacional de Arte Actual de Puerto Lumbreras, Explum, ha vuelto a subir el listón en su quinta edición. Cerca de cinco mil personas participaron la noche del pasado sábado, y durante la madrugada del domingo, en las sesiones de música programadas dentro de este certamen que nació con el objetivo de crear un espacio en el que las artes emergentes se vieran reconocidas y amparadas. A lo largo de este lustro ha quedado más que demostrado que los objetivos se han cumplido. «Realmente estamos orgullosos de que Puerto Lumbreras sea cada año capital del arte internacional, teniendo en cuenta el carácter de municipio de acogida y de frontera que ha sido siempre nuestra tierra. Este fin de semana nos han visitado miles de personas que han tenido la oportunidad de disfrutar de la pintura y la escultura más reciente, de nuevas formas de entender las artes plásticas, de la música de grupos importantes dentro del panorama musical, y sobre todo del entorno histórico del Castillo de Nogalte», apuntaba el primer edil, Pedro Antonio Sánchez.Precisamente, el entorno de las restauradas cuevas del Castillo de Nogalte sirvió de escenario y punto de encuentro para los aficionados a la música de Albert Plá, Def con Dos o Mojo Proyect, que fueron los que concentraron a un mayor número de personas durante su actuación. Aunque la fiesta musical comenzó pasadas las cinco de la tarde, no fue hasta entrada la noche cuando el recinto comenzó a llenarse hasta registrar un lleno absoluto. En el auditorio, aficionados de diferentes tramos de edad, pero jóvenes en su mayoría. Desde Alicante, Almería, Valencia, Madrid y Extremadura, entre otros puntos del país, se desplazaron para cumplir con la cita anual con el Explum de Puerto Lumbreras que coordina Miguel Ángel Cayuela, quién también se mostraba satisfecho con la aceptación.

Obra del Grupo Doma
15 de Marzo de 2008
CUANDO EL MUSEO ES LA MUSA
Dos exposiciones toman sendos museos bahienses como fuentes de inspiración y como procedimientos estéticos
Sin duda todo fue sugerido por una etimología: enterarme de que la palabra museo provenía de la expresión “lugar para las musas”. Diversamente a tantos artistas y curadores que durante lustros idearon y propusieron decenas de estrategias críticas a las nociones institucionales de museo, comencé por despojar a este concepto de su sesgo institucional y concebir al museo como un recurso artístico, incluso como un formato, un género o un procedimiento, así como quien se refiere a una naturaleza muerta, a un ready-made o un primer plano. El museo es presentado entonces como una forma de hacer obra, “hacer un museo” como quien saca una fotografía o diseña una instalación. Tuve la suerte de encontrar en los museos de Bellas Artes y de Arte Contemporáneo de Bahía Blanca a los anfitriones perfectos, que no sólo me permitieron sino que se entusiasmaron cuando les planteé mi interés en transformar estos espacios en otra cosa: un museo de sí mismo, un museo dentro de un museo como un museo-mamushka (esas muñecas rusas que se disponen, iguales y cada vez más pequeñas, una dentro de otras). Una ficción de museo con otras leyes y reglamentos similares a las que estamos habituados, pero distendidos, de modo similar a cuando Marcel Duchamp pedía “considerar la existencia de un universo donde las leyes físicas y químicas estén distendidas, cambiadas un poco, exactamente limitadas. Después de todo, cada cien o doscientos años un nuevo físico llega y cambia todas las leyes.” De esta manera, con el artista Fabio Kacero transformamos y rebautizamos al Museo de Bellas Artes bahiense como Museo Nemebiax, teniendo en cuenta que éste (Nemebiax) era el título de una de las obras elegidas para ser exhibidas. Antes de ingresar al edificio, un enorme cartel advierte al público que la locación posee momentáneamente otra nominación y otros horarios. La muestra individual más importante (por cantidad y calidad) de la trayectoria de Kacero, sin embargo, no puede ser considerada una retrospectiva, no obstante estar presentando en la oportunidad obras realizadas a lo largo de veinte años de carrera (desde su ya célebres capitonés o acolchados, hasta su más recientes videos): muchas de las piezas que pueden visitarse han sido reelaboradas según criterios disímiles a las obras originales. Han sido reconstruidas (conceptual y materialmente) bajo aspectos que el artista había rechazado o postergado en su factura original, y se han expandido hacia posibilidades nunca antes exploradas; por ejemplo, las calcomanías que Kacero diseñó en su momento como inscripciones de sus acolchados se muestran ahora directamente sobre las paredes, produciendo un desamblage, la exposición de un dispositivo desmontado. Los recintos del novísimo Museo Nemebiax (cada uno rebautizado con el nombre de un artista histórico de la preferencia de Kacero, como Pertius, Moreau, Waterhouse, Dadd o Lorrain) también se poblaron de vitrinas al modo de un museo de ciencias naturales: en ellas y sobre ellas pueden verse desde inéditos collages hasta un muestrario exhaustivo de elementos que el artista utilizó durante años para la confección de sus creaciones. Si hace casi un lustro, junto a Pablo Siquier, Ernesto Ballesteros, Gachi Hasper y Kacero, al presentar el Manifiesto Frágil habíamos utilizado estos mismos espacios en tanto soporte (la arquitectura como material) ahora, con este último nos permitimos desviar la definición de museo al modo de recurso privado; a fin de cuentas, no existe ninguna definición de museo que no sea política.Para Master Control, la muestra del grupo Doma que ocupa las instalaciones de Museo de Arte Contemporáneo (MAC), mi proposición curatorial fue confundir el espacio museístico en una mixtura inexacta de improvisado estudio de televisión abierto y de lisérgico pelotero infantil. Considero que es uno de los mejores métodos para aprovechar el oxímoron invariablemente presente en la estética de Doma: la experimentación gráfica y videística de alto impacto adolescente y un constante subtexto político denunciante de los esquemas establecidos de Poder. El grupo, recién llegado de Berlín (invitado a dos interesantísimos proyectos colectivos: Pictoplasma y No-Tango) y que en estos días también expone en Nueva York, confeccionó una instalación especialmente para la experiencia bahiense.En la primera de las salas, un gran espacio oblongo, cuatro Dummies (enormes seres multiformes de extensas extremidades) supervisan la transmisión de distintos acontecimientos y situaciones que son reproducidas, mediante monitores, en la segunda de las salas, donde una multitud de pequeños personajes idénticos (hombres y mujeres con un prolijo agujero en sus cabezas) consumen impertérritos la información que se les ofrece.

14 de Marzo de 2008

LOS ARTISTAS SON SEMIONAUTAS
Junto con la edición de su libro en Buenos Aires, el teórico francés viajó a esta ciudad y dejó una nota lúcida y polémica
Se ha vuelto imposible para un individuo que vive en 2004 reunir la totalidad de un saber, incluso si tiempo atrás pasaba por altamente especializado. Nos vemos sumergidos en un mar de informaciones cuya jerarquización ya no nos es provista por ninguna instancia de alcance inmediato, bombardeados por hechos que se acumulan a un ritmo exponencial, y que provienen de múltiples focos.La mundialización de las artes y las letras, la proliferación de productos culturales y la disponibilidad de saberes en Internet, por no hablar de la erosión de los valores y las jerarquías nacidos en el modernismo, crean las condiciones objetivas de una situación inédita que los artistas exploran en obras que dan cuenta de esto a la manera de un itinerario u “hoja de ruta”. Internet sugiere el método de la navegación razonada, intuitiva o aleatoria y ofrece una metáfora absoluta del estado de la cultura mundial: una cinta líquida en cuya superficie se trata de aprender a pilotear el pensamiento. La capacidad de navegar por el saber está a un paso de convertirse en una facultad predominante para el intelectual o el artista. Releyendo los signos entre sí, produciendo itinerarios en el espacio sociocultural o en la historia del arte, el artista del siglo veintiuno es un semionauta.La “hoja de ruta” podría ser entonces el emblema de una “segunda modernidad” que sucedería a esa fase de transición que fue el posmodernismo. Esta segunda modernidad reagrupa hoy a navegantes de la cultura que toman como universo de referencia las formas o la producción imaginaria. Su método (la producción de formas mediante la recolección de información), utilizado más o menos conscientemente hoy en día por numerosos artistas, evidencia una preocupación central: afirmar el arte como una actividad que permita dirigirse, orientarse, en un mundo cada vez más digitalizado. El uso del mundo, a través del uso de las obras del pasado y de la producción cultural en general, podría ser incluso el esquema orientador de los trabajos presentados en esta exposición.En mi libro Postproducción intento sentar las bases para una “cultura del uso” de las formas, de los signos y de las obras: “Al volverse generador de comportamientos y de nuevos usos potenciales, el arte viene a contradecir la cultura ‘pasiva’ oponiendo las mercancías y sus consumidores; hace funcionar las formas dentro de las que se desarrollan nuestra existencia cotidiana y los objetos culturales propuestos para nuestra apreciación. ¿Y si la creación artística pudiera hoy compararse a un deporte colectivo, lejos de la mitología clásica del esfuerzo solitario? ‘Son los espectadores los que hacen el cuadro’, decía Marcel Duchamp: una frase incomprensible si no se la asocia a la intuición genial de la emergencia de una cultura del uso, para la cual el sentido nace de la colaboración, de una negociación entre el artista y aquel que contempla la obra. ¿Por qué el sentido de una obra no podría provenir tanto del uso que se hace de ella como del sentido que le da el artista? Tal es mi hipótesis: ¿aquello que se denomina “arte de apropiación” no es por el contrario un acto de abolición de la propiedad de las formas?El dj es la figura popular concreta de ese colectivismo, un practicante para quien la obra pegada a su firma no constituye otra cosa que un punto dentro de una larga línea sinuosa de tráficos, bricolajes, etc.“La cultura es la regla; el arte, la excepción”, recordaba Jean-Luc Godard. En ese sentido se podría denominar artística toda actividad de formación y de transformación de la cultura. Formación y transformación: si el abuso del término “crítica” puede fácilmente irritar, el artista contemporáneo no mantiene con su cultura nacional (o regional) relaciones complacientes. Existe no obstante una fractura por largo tiempo ignorada en el seno del mundo del arte “globalizado”, que procede menos de una diferencia cultural que de grados de desarrollo económico. La distancia que existe aún entre el “centro” y la “periferia” no separa culturas tradicionales de culturas reformadas por el modernismo sino sistemas económicos en distintas etapas de su evolución hacia el capitalismo global. No todos los países han salido del “industrialismo” para acceder a aquello que el sociólogo Manuel Castells califica de “informacionalismo”, es decir, una economía donde el valor supremo es la información, “creada, acumulada, extraída, tratada y transmitida” en lenguaje digital. Una sociedad en la cual “lo que cambia no son las actividades en las que la humanidad está comprometida sino su capacidad tecnológica para utilizar como fuerza productiva directa aquello que hace la singularidad de nuestra especie: su aptitud superior para manejar los símbolos”.Son raros los artistas provenientes de países “periféricos” que hayan logrado asimilar el sistema central del arte contemporáneo sin moverse de su país de origen: despojándose de todo determinismo cultural mediante actos de rearraigo sucesivo, personalidades brillantes como Rirkrit Tiravanija, Sooja Kim o Pascale Marthine Tayou no logran tratar los signos de sus culturas locales sino a partir del “centro” económico –y no se trata de azar ni de una simple decisión oportunista de parte de ellos–. Existen desde luego algunas excepciones, algunas idas y vueltas. Pero la importación-exportación de formas sólo parece funcionar del todo en el corazón mismo del circuito global. Porque ¿qué es una economía global? Una economía capaz de funcionar a escala planetaria, en tiempo real.Acelerada y extendida a partir de la caída del Muro de Berlín en 1989, la unificación de la economía mundial acarreó mecánicamente una uniformación espectacular de las culturas. Este fenómeno, presentado como el acontecimiento de un “multiculturalismo”, se revela sin embargo, y sobre todo, como fenómeno político: el arte contemporáneo se adapta progresivamente al movimiento de la globalización, que estandariza las estructuras económicas y financieras haciendo de la diversidad de formas un reflejo invertido, pero exacto, de esta uniformidad.La globalización es económica. Punto. El arte se limita a seguir los contornos, ya que es el eco, más o menos lejano, de procesos de producción y por lo tanto de formas simbólicas de la propiedad. Sería fácil hacer aquí un juicio errado: precisemos entonces que, lejos de constituir un mero espejo donde se reconocería la época, el arte no procede por imitación de procedimientos y de modas contemporáneas, sino según un juego complejo de resonancias y resistencias que lo acercan tanto a la realidad concreta como lo alejan hacia formas abstractas o arcaicas.El multiculturalismo artístico resuelve el problema de una manera no concluyente: se presenta como una ideología de la dominación de la lengua universal occidental sobre culturas que no son valoradas sino en la medida en que se revelan típicas, es decir portadoras en sí de una “diferencia” que ese lenguaje internacional puede asimilar. Dentro del espacio ideológico “multicultural”, un buen artista no occidental debe entonces ostentar su “identidad cultural” como si la llevara tatuada. El multiculturalismo se presenta así como una ideología de la naturalización de la cultura del Otro. Es también el Otro como supuesta “naturaleza”, como reserva de diferencias exóticas, por oposición a la cultura norteamericana percibida como “mundializada”, sinónimo de universal. ¿Cómo no ver que el arte contemporáneo es sobre todo contemporáneo de la economía (y por lo tanto de la política) que lo rodea?Existe sin embargo una alternativa para esta visión “globalizada” del arte contemporáneo: esta alternativa afirma que no existen biotopos culturales puros, sino tradiciones y especificidades culturales atravesadas por esta mundialización de la economía. Parafraseando a Nietzsche, no hay hechos culturales sino interpretaciones de esos hechos. Lo que podríamos llamar interculturalismo se basa en un doble diálogo: aquel que el artista mantiene con su tradición, y al que se agrega un diálogo entre esta tradición, y el conjunto de valores estéticos heredados del arte moderno que fundan el debate artístico internacional. Los artistas interculturales fraguan sus vocabularios en la matriz modernista y releen la historia de las vanguardias a la luz de sus respectivos entornos visuales e intelectuales específicos. La calidad del trabajo de un artista depende de la riqueza de sus relaciones con el mundo, y éstas están determinadas por la estructura económica que les da forma con más o menos fuerza, incluso si, felizmente, cada artista posee en teoría los medios para escapar de esa estructura.

14 de Marzo de 2008

ARTE CONTEMPORÁNEO PENSADO Y HECHO EN EL NORDESTE ARGENTINO
Los encuentros para artistas del NE, que se vienen realizando desde 1997 con el apoyo de la Fundación Antorchas, generaron un notable cambio en las artes visuales de la región
Posadas, donde reina, al decir de Macedonio Fernández, “el claro misterio de la siesta”, la ciudad donde el genial escritor residió algún tiempo, hace ya más de 90 años, buscando en este paisaje desmesurado un territorio ideal y utópico que luego convocaría en sus textos, es, desde 1997, un sitio que congrega a artistas visuales de la región del Nordeste, que incluye a esta provincia, Corrientes, Chaco y Formosa, gracias al firme y sostenido apoyo que la Fundación Antorchas ha sabido concentrar en los tres sucesivos Encuentros de Producción y Análisis de Obra realizados aquí.A más de mil kilómetros de Buenos Aires, en el terreno estético, la siesta puede ser ese lugar autorreflexivo al que aludía Macedonio, o un adormecimiento provinciano paralizante y escasamente consciente de sus intenciones.Es que si el arte del presente es ese lugar incierto y abierto, donde todo ha sido hecho ya, y todo es aún posible, intentar mantenerse atento e informado de las tendencias y los principales pulsos de la creación contemporánea en esa –vista desde la Capital– vaga e informe región denominada “interior” (excluyendo tal vez a otros grandes centros urbanos del país, como Córdoba y Rosario), tal propósito puede resultar una tarea ardua y solitaria, si no se generan colectivos capaces de alentar a sus miembros a ir más allá del panorama imperante: series académicas y “regionalismos” varios afincados en la reproducción paisajística de un pseudoimpresionismo esclerosado, o un difuso “modernismo” que en términos de imagen, puede datar de 60 ó 70 años atrás.Este último encuentro, que comenzó en junio de 2001 y concluye ahora, en marzo, reúne a una diversidad de artistas que producen desde los soportes más diversos: pintura, instalaciones, objetos, fotografía, grabado, reproducción digital, video, y cuenta con el aporte de las miradas de dos artistas y dos críticos porteños: Sergio Bazán, Luis Wells, Fabián Lebenglik y Laura Batkis.Los talleres se realizan en el marco de otro proyecto, casi utópico, si se considera el perpetuo estado de crisis de la universidad argentina, llevado hoy a límites insostenibles: la creación del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad Nacional de Misiones (Mac-Unam), que viene gestándose desde hace más de dos años, y dispone actualmente de un espacio propio como punto de partida.La dinámica de los encuentros propiciados por Antorchas en Misiones, al igual que en varios otros puntos del país, apunta a clarificar las intenciones de los participantes a través de la reflexión sobre la propia obra, lo que se convierte en una oportunidad para que, al irse solidificando y potenciando los proyectos individuales, se vaya transformando paulatinamente la praxis artística local, ampliando el campo de las artes visuales regionales.Los artistas y críticos que coordinan estos encuentros destacan el carácter crucial de los mismos para alentar el desarrollo regional de un pensamiento artístico, y asimismo, favorecer la circulación de las obras. Desde su lugar de crítica, Laura Batkis cree que las becas que promueve Antorchas “son fundamentales para que los artistas y teóricos de Buenos Aires puedan conocer la producción artística que se está desarrollando en la Argentina. En mi caso particular, jamás hubiera podido tener acceso directo a los artistas de Misiones si no hubiera sido por este medio.”Wells observa otra cuestión positiva, la “retroalimentación entre los artistas locales. Veo que ha habido una evolución, tanto en el Norte como en Sur, los dos lugares donde he estado trabajando.” Bazán ve en este proyecto la generación de una “necesaria apertura en los artistas, en las distintas regiones del país, a veces tan cerradas por las academias agobiantes”, y defiende “la idea de cuestionar, desplazar, discutir, estudiar y crear en relación con otros artistas en un proyecto, lo cual es oxigenante”. También hay coincidencias a la hora de evaluar la posible diferencia entre un artista que produce en Buenos Aires y otro que lo hace desde el interior, y que se reduce, básicamente, al mayor acceso a la información que posee este último.Según Bazán, “los artistas siempre son diferentes. Ahora, las personas que viven en grandes ciudades, escuchan otra música, ven qué los puede diferenciar de la obra de otros artistas, pero de los artistas que buscan, se mueven y están inquietos e incómodos en todas partes.” Por su parte, Wells considera que el sitio de residencia “influye, pero no en la personalidad del artista, sino en los medios para realizar las obras.”

miércoles, 26 de marzo de 2008



15 de Marzo de 2008

LA POESÍA VISUAL GANA EN VALLADOLID UNA PARTIDA DE OCA EN UN TABLERO GIGANTE
Una partida de Oca, disputada hoy sobre un tablero gigante instalado en Valladolid dentro del Patio de los Novicios del Museo de Arte Contemporáneo 'Patio Herreriano', ha tenido como vencedora a la poesía visual que han construido los cuatro jugadores protagonistas: tres poetas y un novelista
Los contendientes han sido los poetas Diego Valverde Villena, también director de la Feria del Libro de Valladolid; Fernando del Val y Eva Sanz de Eulate, mientras que el novelista participante, además de profesor de Educación Secundaria (ESO), ha sido Luis Miguel Marigómez.Todos ellos, con sus correspondientes fichas y dados, han recorrido en una disputada partida las 63 casillas distribuidas por todo el tablero que, en vez de las tradicionales del popular Juego de la Oca, han sido sustituidas por otras tantas obras de arte firmadas por pintores, escultores, fotógrafos, ilustradores, grabadores y poetas.Con el lema de cada casilla en la que han caído los jugadores, consistente en una o varias palabras con las que cada artista plástico ha bautizado su aportación creativa, los protagonistas han construido un poema.La partida, denominada 'El Juego de la Boca' y donde las ocas que permiten el rápido avance han sido sustituidas por artísticas cerraduras, ha sido organizada por la Asociación Cultural Bocallave, constituida en enero de 2006 en el pequeño municipio de Ciguñuela, a unos diez kilómetros de Valladolid.Entre sus fines fundacionales, expuestos hace justo un año a través de un manifiesto plasmado en forma de exposición y que firmaron hasta 125 artistas consagrados y noveles, figura la descentralización de la cultura desde los focos que la proyectan hacia la periferia de las metrópolis, y en especial hacia el medio rural.En sucesivas fechas se celebrarán partidas similares en escenarios como el Centro e-LEA de la Villa del Libro en Urueña (Valladolid) y el Museo de la Ciencia en la capital vallisoletana.A partir de los textos generados en cada una de ellas, con la fórmula ya referida, se elaborarán piezas de vídeo-arte, cortometrajes e incluso partituras de música.

14 de Marzo de 2008

EL MUSAC CEDE A LA CORUÑA SUS FONDOS PARA UNA EXPOSICIÓN
El proyecto se engloba dentro del conjunto de actuaciones Musac Off
El centro leonés ha prestado al Macuf fotografías de artistas como Vitali, García Alix o Graham
Parte de los fondos fotográficos de la colección Musac pueden verse desde ayer en el Macuf de La Coruña dentro del programa Musac off , a través del cual la colección Musac ha viajado a diversas instituciones, contextos o formatos expositivos como la ribera del Órbigo, Santralistambul o el Fib Heineken. En este caso el Macuf, Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenosa, da la bienvenida a la exposición Foto-Espacios de la Colección Musac , donde el visitante podrá recorrer los distintos modos de abordar el paisaje mediante la comunión del espacio y el ojo fotográfico de los artistas Alexander Apóstol, Gabriele Basilico, Sergio Belinchón, Jordi Bernardó, Bleda y Rosa, Biel Capllonch, Gerardo Custance, Luc Delahaye, Carmela García, Alberto García Alix, Paul Graham, Andreas Gursky, Candida Höfer, Francesco Jodice, Tobias Madörin, Ángel Marcos, Xavier Rivas, Santiago Sierra, Nicolai Howalt & Trine Søndergaard, Massimo Vitali y María Zarraga. Foto-Espacios de la Colección Musac propone un paseo con la fotografía como único vehículo por una selección de paisajes urbanos o naturales, interiores o exteriores, habitados o solitarios, reales o soñados. «Museo del presente» Desde el inicio de su andadura, Musac, Museo de Arte Contemporáneo de León, bajo la dirección de Rafael Doctor, ha venido definiéndose como «museo del presente», intentando reivindicar con ello una participación e implicación en un momento al que vitalmente pertenecemos y del que no queremos ser simples actores pasivos. Así, Musac se desmarcó de proyectos que una y otra vez vuelven a replantear el pasado vinculándose a un tiempo en el que debe considerarse que todos tenemos autoridad, implicación y criterio propio, esencialmente por ser parte de él. Sin nunca pretender negar el pasado, la institución museística con sede en León se ha mostrado firme a través de un aprendizaje en el que se asume de una vez por todas las vanguardias del siglo XX y que, por tanto, brinda una mayor libertad y resolución a la hora de trabajar directamente con el arte realmente contemporáneo. Esa ha sido siempre su intención, dar un sentido nuevo a un proyecto institucional que nacía en un paisaje museístico más acostumbrado a conservar y revisitar el patrimonio que a reinventarlo. Como prioridad en el proyecto siempre se ha mantenido la creación de la colección, cuya puesta en marcha se planificó en base al entendimiento de esta como un elemento vivo y en constante proceso de regeneración. La actividad expositiva se convertiría en la verdadera aliada de la generación y desarrollo de la misma, siendo al tiempo el exponente esencial que diese sentido a todo aquello que se estaba adquiriendo.

Archivo del blog


Datos personales