Miriam Robles

lunes, 21 de abril de 2008


10 de Abril de 2008

FORO SUR CONTARÁ POR PRIMERA VEZ CON OBRAS DE ARTISTAS CHINOS
La VIII edición de la Feria de Arte Contemporáneo Foro Sur, que se celebrará en Cáceres entre el 24 y el 27 de abril, acogerá por primera vez trabajos de artistas procedentes de China, ya que de este país son cuatro de los diez artistas más cotizados
La comisaria de la Feria de Arte Contemporáneo Foro Sur de Cáceres, Rosa Queralt, ha asegurado hoy, en la presentación de la edición de este año, que la calidad y el prestigio de las galerías de arte que participan en este certamen han situado a esta cita artística entre las mejores del país.La VIII edición contará con la participación de 25 galerías de arte, de las que dos son extremeñas, siete de Portugal, una de Brasil y el resto de distintos puntos de España.Queralt ha destacado que es importante traer obras de artistas chinos, puesto que cuatro de los diez artistas más cotizados del mundo son de ese país, al igual que 17 de los 50 con más prestigio internacional.La comisaria ha indicado que aunque la muestra cacereña coincide en fechas con ferias de arte de Alemania, Bélgica, Puerto Rico, China y Barcelona, entre otras, es capaz de llenar todo su espacio, habilitado entre el Centro de Exposiciones de San Jorge y la Iglesia de la Preciosa Sangre.La directora general de Patrimonio, Esperanza Díaz, ha destacado la importancia de Foro Sur, porque sirve para fomentar el intercambio cultural entre España, Portugal e Iberoamérica en el campo del arte.Díaz ha informado del programa paralelo que se llevará a cabo con motivo de Foro Sur, que contempla iniciativas como 'Espacios para otra memoria', por medio de la cual cuatro artistas de prestigio, José Pedro Croft, Ignasis Aballí, José Damasceno y Ana Prada, expondrán sus instalaciones en distintos puntos de la ciudad.La octava edición de Foro Sur contará como complemento con la exposición 'Arquitecturas', formada por 20 trabajos fotográficos de la colección de Helga de Alvear, que se podrá ver del 17 de abril al 15 de mayo en el Archivo Histórico Provincial de Cáceres.


10 de Abril de 2008

EL ARTE CONTEMPORÁNEO VASCO LLEGA AL CENTRO ZELAIETA DE AMOREBIETA
La sala de exposiciones del Centro Zelaieta en Amorebieta abrió ayer sus puertas al arte contemporáneo vasco con la exposición 'Bosteko 08', una muestra colectiva e itinerante organizada por los ayuntamiento de Amorebieta, Arrigorriaga, Basauri, Getxo y Leioa, en colaboración con el Departamento de Cultura de la Diputación. En su undécima edición, la muestra reúne la pintura de Iñaki Cerrajería (Vitoria, 1957) y Carlos Marcote (Salvatierra, 1950) y las fotografías de Patxi Cobo (Ortuella, 1953), con el que se incorpora por vez primera a esta serie itinerante el arte de la fotografía. La exposición, tras su paso por Arrigorriaga y Leioa, permanecerá abierta en Zelaieta hasta el próximo día 26 para continuar su exhibición por los municipios de Getxo y Basauri. 'Bosteko 08' muestra tres piezas recientes de cada uno de los artistas a través de las cuales se pueden apreciar las «características generales de toda su obra, su estilo y su manera de enfrentarse a la creación de imágenes, desde la pintura más realista de Marcote a la abstracción de Cerrajería o a la observación atenta de los lugares que realiza Patxi Cobo en sus fotografías», explicó la crítica de arte y comisaria de la exposición, Alicia Fernández.A estos artistas le une «la reflexión sobre la imagen vinculada a territorios y paisajes, muy distintos, pero complementarios». Un «diálogo a tres bandas» en el que reflejan las voces y matices más personales de cada uno, que a lo largo del último año han expuesto sus trabajos en diferentes salas de artes del País Vasco. El alavés Carlos Marcote presentó sus últimas pinturas realistas en el Espacio Marzana de Bilbao, mientras que el gazteiztarra Iñaki Cerrajería recopiló las obras realizadas durante tres años en el centro Montehermoso de Vitoria. Patxi Cobo mostró en la galería Vanguardia de Bilbao buena parte de su trabajo más reciente de la serie 'Recorridos y repeticiones'.
DONACIÓN DE FUTURO
Una colección de más de 700 libros y publicaciones se convierte en el germen de un Centro de Documentación de Arte Contemporáneo para el IES 'Santa Clara'
«Enseñar a mirar la realidad de otra manera. Esa es la función del arte». El crítico y comisario de exposiciones, hasta hace escasas semanas director del fenecido centro de arte contemporáneo Espacio C de Camargo, Orlando Britto, volvió ayer a una tribuna pública. El gestor canario ha sido ahora el artífice de una donación cuyo fin reside en convertirse en punto de partida, esencial y práctico, para lograr consolidar un Centro de Documentación artístico en el corazón de Santander. Como fundamento de esta iniciativa se hallan tres pilares previos: el ámbito educativo, centrado en el contexto del bachillerato artístico; la tradición de un centro, el IES 'Santa Clara' de Santander; y un objetivo claro, la configuración de este foco de referencia que permita liderar la renovación cultural de la comunidad artística de Cantabria.En el transcurso de un sencillo acto simbólico que precedió a la conferencia, 'Arte y vida', impartida por Orlando Britto, la donación de una copiosa colección de publicaciones de arte, con depósito en el instituto de enseñanza santanderino, se plasmó en un documento. La firma del acta de donación fue rubricada por Orlando Britto y el director del IES, Silvino Corada, tras la propuesta encauzada gracias a la inquietud del artista y profesor del centro Eloy Velázquez. El documento certifica la donación de «una colección de Publicaciones de Arte al IES Santa Clara», por decisión de Orlando Britto, desde hace diez años afincado en la capital cántabra, al centro educativo que dirige Silvino Corada.El instituto santanderino asume la plena propiedad de esta colección de libros y catálogos de arte, en un número aproximado de setecientos ejemplares, «con el deseo expreso de que sea el germen de un futuro Centro de Documentación de Arte Contemporáneo para uso y disfrute de los alumnos de este centro de enseñanza».El Instituto acoge los fondos pensando en el alumnado de Bachillerato de Arte que cuenta ya con un gran prestigio en el contexto de las enseñanzas artísticas, como prueba la gran cantidad de alumnos que recala en este centro de la capital cántabra. La donación de Orlando Britto, a la que se le buscará un espacio idóneo en el edificio para destinarlo específicamente al arte contemporáneo, será la base de futuros fondos reunidos «con las aportaciones que nos hagan llegar tanto artistas con sus catálogos como las instituciones con las publicaciones que editen», según destacó el propio Eloy Velázquez, responsable de organizar el proyecto.En su intervención ante un centenar de estudiantes, Orlando Britto subrayó que su donación era un modesto punto de partida «para lograr metas mayores y el arranque documental para generar cosas más importantes destinadas a potenciar el protagonismo del arte desde la esencia de la formación». El impulsor de numerosos proyectos expositivos en ámbitos no sólo europeos, sino también de Latinoamérica y el continente africano, insinuó que Espacio C cerró sus puertas por la falta finalmente de apoyo y de voluntad política, y comentó que aún quedan muchas incógnitas por despejar en lo administrativo. Entusiasmo y formaciónDe su etapa al frente del centro de Camargo, lamentó que los artistas jóvenes tengan que viajar a otras comunidades autónomas para abordar su labor de formación. Orlando Britto consideró que «el arte no tiene que ser algo autónomo, algo ajeno o fuera de la vida». Tras la donación realizada ayer, Britto espera que el centro sea «un punto de encuentro que permita generar actividades, ser acicate y propiciar otros contenidos documentales». Buen conocedor del mundo artístico generado en lugares como La Habana, el especialista en arte contemporáneo transmitió a los jóvenes la importancia de mantener «el entusiasmo, la llama vocacional, sin descuidar ni despreciar la formación global, el manejo de las herramientas fundamentales con un fin esencial: la obligación de irse construyendo humildemente como artistas».Como ha dejado claro durante su gestión de Espacio C, Orlando Britto destacó aspectos como «el sentido interdisciplinar» del arte del presente; «el contacto con lenguajes muy diversos, que incluyen las nuevas tecnologías; y la necesidad de eliminar ciertos complejos de inferioridad». El fundador de Espacio C, que no descarta regresar a Canarias para asumir otros proyectos de gestión, animó a los futuros estudiantes de Bellas Artes a ser libres e independientes, y ensalzó los territorios de la dignidad como las geografías donde situar la creación. Al igual que en su trayectoria al frente del proyecto de Camargo, mostró su sensibilidad por esos otros centros del arte que se construyen desde la diferencia y la periferia y habló a los alumnos de «utopía y libertad» como campos de acción creativa.

10 de Abril de 2008

ARTE CONTEMPORÁNEO PARA LA UNIVERSIDAD
La decisión de María Josefa Huarte Beaumont de donar su colección privada de arte contemporáneo, considerada una de las más importantes de España, a la Universidad de Navarra (UN) ha cerrado finalmente la posibilidad de impulsar el centro de arte contemporáneo de Navarra que se había pensado para la Ciudadela de Pamplona. El legado artístico de la hija del industrial Félix Huarte y hermana de Juan Huarte, el primer mecenas de Jorge Oteiza y presidente de su fundación, lo componen medio centenar de obras firmadas por artistas de la talla de Picasso, Oteiza, Rothko, Palazuelo o Chillida. Se centra, por tanto, en el expresionismo abstracto. Aunque finalmente se podrá ver en el campus de Pamplona, en un edificio diseñado por Rafael Moneo al que se accederá con entrada libre, no formará parte de la colección pública, lo que ha generado algunas críticas políticas. El primer obstáculo para la cesión pública lo puso el Ministerio de Cultura al desaconsejar que se acondicionaran y vaciaran los baluartes de la Ciudadela como centro expositivo.
La Universidad de Navarra comunicó la semana pasada el preacuerdo al que había llegado con María Josefa Huarte, fundadora junto a su esposo Javier Vidal de Nuevo Futuro. Mañana se oficializará dicho acuerdo lo que supone, según ha dicho la propia Huarte, la culminación de su vieja aspiración. «Es mi deseo que la colección quede en Navarra. Mi voluntad ha sido siempre que la sociedad navarra pueda disfrutar de esta colección de arte», ha declarado. Según su opinión, la colección «ofrece una plataforma privilegiada para desarrollar un conjunto sistemático de actividades de investigación en las artes, en la estética y en la teoría artística, cultural y antropológica».
Centro de Arte
La cesión del legado comenzó a gestarse en 1997. María Josefa Huarte, junto a su esposo, crearon la denominada Fundación Beaumont. Tenía por objeto «dar utilidad pública a su colección particular y contribuir a que Navarra tuviese un lugar propio dentro de las corrientes culturales europeas». La Fundación, incluso, firmó un acuerdo con el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno foral para que su colección de arte fuese el embrión de un Centro de Arte Contemporáneo que se iba a instalar en la Ciudadela. El proyecto no llegó a cuajar tras un informe desfavorable del Ministerio.
Más tarde, incluso, llegó a relacionarse la colección con el centro de arte abierto en Huarte. El Ayuntamiento que lo impulsó puso sobre la mesa la posibilidad de exponer en él la colección privada, pero finalmente el centro se abrió como centro experimental y no como museo.
Con el acuerdo con la Universidad de Navarra, María Josefa Beaumont ha destacado que se hará realidad su deseo tanto de que la colección se quede en la Comunidad foral como que esté en «en un centro de arte abierto a todos». «Especial ilusión me hace que ese centro se ubique en Pamplona y que pueda contribuir a situar a la ciudad en el panorama del arte contemporáneo formando un circuito con otros museos de Navarra y del resto de España. Me parece además muy interesante que la colección esté vinculada a una institución universitaria», dijo en unas declaraciones difundidas por la institución docente.
No es el primer acuerdo de colaboración que alcanzan la Fundación Beaumont y la Universidad de Navarra. En 1998, ambas instituciones crearon la Cátedra Félix Huarte de Estética y Arte Contemporáneo, dentro de la Facultad de Filosofía y Letras. A juicio de Huarte Beaumont, esa colaboración de diez años ha «facilitado la realización de este proyecto mucho más amplio y ambicioso».

7 de Abril de 2008

"ES EL MOMENTO PARA QUE LA DANZA DESPEGUE"
VÍCTOR RAMÍREZ VE CON OPTIMISMO EL FUTURO DE ESTE ARTE AQUÍ
Abril es el mes de la danza y los bailarines y coreógrafos del país lo celebrarán como se debe. Empezando por la Dirección Nacional de Danza, las actividades de este arte escénico, llenarán los 30 días que les han sido dados para celebrar. “Es el momento para que la danza despegue definitivamente”, asegura confiado, Víctor Ramírez, director nacional de danza.
El próximo sábado será presentada la Gran Gala de la Danza Dominicana, donde se podrán apreciar los más sobresalientes bailarines del país, radicados en en el extranjero y los que viven aquí. El espectáculo tendrá lugar en el Teatro Nacional y será gratis. Este año se han logrado reunir un grupo de bailarines dominicanos que desarrollan sus carreras en compañías del extranjero y desde el pasado lunes 24, Finis Jhung, uno de los maestros más reconocidos de la ciudad de Nueva York, está impartiendo el Taller de Ballet Clásico.
La celebración llega a su cuarto año y Ramírez entiende que se consolida y que las actividades programadas beneficiarán a las nuevas generaciones de bailarines. Entrevistado por este diario, el coreógrafo dice que se han dado varios factores que le llevan a afirmar el buen momento que vive este arte. Por un lado,los estudios académicos que realizan los artistas y la facilidad de conectar con grandes compañías y talleres con maestros internacionales.
El también actor reconoce que los esfuerzos de la Secretaría de Cultura ha contribuido enormemente en estos logros. “Si lo dejamos desperdiciar, perderemos la oportunidad de que la danza se desarrolle definitivamente”, sigue diciendo, al tiempo que pide más apoyo, no solo de la parte gubernamental, sino también de las empresas privadas.
“Es una ocasión para verse y un poco estudiar lo que hemos hecho y proponer cosas nuevas para los tiempos que vienen y unir esfuerzos”, comenta por su lado, Mónika Despradel, directora del Ballet Clásico Nacional, quien entiende, al igual que Ramírez, que la danza en nuestro país está en un buen momento, aunque aboga por un cambio en el personal. “Es tiempo de que la generación pasada empiece a dejar un poco los puestos y le dé lugar a los nuevos”, dice, al hablar con periodistas de este diario. El Ballet Clásico Nacional como parte de la celebraracion de este mes anuncia la presentación de “Divertimentos”.
El espectáculo se presentará los días 4 y 5 de abril en la Sala Manuel Rueda Otro que, a pesar de que ve las cosas positivas en lo que respecta a este arte, se encuentra preocupado por la danza contempránea, es el coreógrafo Edmundo Poy, quien conversó con LISTÍN DIARIO, minutos antes de viajar a la Bienal de Danza en Cuba. “Para el futuro de la danza se necesita que la gente viaje, se nutra, creé un vocabulario de como exponer su enseñanza, darle a las nuevas generaciones lo que ha aprendido y no está pasando eso”, manifiesta Poy, quien el mes próximo presentará el 8vo Festival de Danza Joven en la Feria Internacional del Libro.
El coreógrafo, productor y profesor, quien además es el principal gestor de los montajes de Edanco (Encuentro de Danza Contemporánea), fue invitado a la muestra en Cuba como observador y a dar apoyo a las bailarinas Awilda Polanco y Cecilia Camino. El futuro Las nuevas generaciones de bailarines son vistas con optimismo por los tres profesionales de la danza. “El relevo está preparado.
Lo que falta es la decisión de tomar lugares de primeros bailarines y de responsabilidades, como asumir el rol principal en un espectáculo y enfrentarse al publico”, considera Despradel, quien entiende la delicada situación que enfrentan los artistas de la danza que deben ser profesionales muy jóvenes. “El problema es que necesitamos mejores maestros y la continuidad del trabajo”, opina Ramírez, quien ve en los jóvenes que se preparan en este arte un talento maravilloso. A todo esto, Poy no ve tan positivo el futuro del género de danza que cultiva. “Estoy preocupado por el futuro. En mi área hay mucha gente que dice que es contemporáneo, pero no hay nadie que trabaje el lenguaje contemporáneo”, asegura.
El público La poca audiencia que acude a los espectáculos de danza, es otro problema que afronta este arte de expresión corporal ya que, a pesar de que cada día crece, aún es muy reducido.
A pesar de que entiende que en todos los países, el público es mínimo, Poy considera que el trabajo que se hace en espacios en los que se realizan espectáculos de manera gratuita, sirven para que la gente comience a identificar los generos de la danza. “Ese es un lado débil que tenemos”, considera Ramírez al hablar de la poca asistencia que tienen sus puestas en escena y plantea como una solución, trabajar en la formación del publico y ademá llevarla a cada rincón del pais. “Pienso que hay que hacer más énfasis en las promociones”, sostiene Despradel, quien cree que una eficiente publicidad ayudará a seguir borrando la etiqueta de elitista que tiene el arte de la danza.
La bailarina propone hacer acuerdos con canales de televisión para que los espectáculos sean grabados y transmitidos para que la danza llegue a la gente hasta sus casas y así ir educando acustumbrando al público al disfrute de estos espectáculos. El pasado martes fue celebrado un encuentro con los medios de comunicación en el que la Dirección Nacional de Danza anunció las actividades que desarrollarán.
En el acto, que tuvo lugar en el Bar del Teatro Nacional Eduardo Brito, se informó que, aparte de las clases del maestro Finis Jhung, la profesora venezolana radicada en Estados Unidos, Julieta Valero impartirá el Taller de Danza Contemporánea. Valero, fundadora y directora de la compañía Rastros de Nueva York, ofrecerá sus clases en horarion de la mañana a profesores y en la tarde a alumnos avanzados de las academias públicas y privadas del país.
Las presentaciones y talleres tendrán lugar en el Teatro Nacional Eduardo Brito, la sala Manuel Rueda de las Escuelas de Bellas Artes y en la Escuela Nacional de Danza y serán abiertas a todo público de manera gratuita.

7 de Abril de 2008

ABAKANOWICZ, UNA ARTISTA CON PIES DE ACERO
Organizada por el Museo Reina Sofía y abierta hasta el 16 de junio, la muestra inspirada en el particular espacio en el que se exhibe está formada por un grupo de trabajos representativos de la larga trayectoria de Abakanowicz (Falenty,1930), considerada como la artista polaca más reconocida en todo el mundo con obra en los principales museos y colecciones de arte contemporáneo. Representativas de la última producción de la artista, grandes figuras soldadas de acero inoxidable alusivas a la leyenda del Rey Arturo, como Parsifal, Galahad, Mago o Lancelot, se muestran al público por primera vez. También por primera vez en su trayectoria la artista ha creado figuras que están paradas pero que expresan movimiento. Rodeadas por estas, se muestra un grupo de esculturas muy representativos de la artista como son "Bambini", serie de noventa esculturas de cemento y resina que conforman grupos y que representan el cuerpo de una niña pero sin cabeza "ya que el cuerpo no puede mentir, la cara si", y "Embriologías", grandes piezas en acero "mucho más pesadas, con fracturas que parece que se van a abrir", según Abakanowicz. La experimentación del espacio del Palacio de Cristal ha sido uno de los aspectos que ha interesado especialmente a la artista en esta exposición, en la que ha intentado plantear un contraste entre la imagen de la naturaleza y la imaginación humana. "Era importante la penetración de la luz a través de fragmentos arquitectónicos que dan vida a las esculturas". En la obra de Abakanowicz hay "un aspecto artesanal y anti-ingenieril destacado", en opinión de Manuel Borja Villel, director del Museo Reina Sofía, para quien en ella existe voluntad de cuestionar la racionalidad extrema y la creencia en la racionalidad del progreso, "lo que hace su obra muy interesante". En un mundo de conocimiento universal, de grandes ferias, "esta artista utiliza elementos que tienen que ver con las leyendas los mitos, que contrastan con esa voluntad de conocimiento universal". Además, según el director, la carpa que cobija las obras tiene mucho que ver con lo nómada "en extrema oposición con el elemento de racionalidad de la modernidad". Desde que inició su trayectoria, la artista polaca explora la condición humana, la tensión entre lo individual y lo social, la identidad y el anonimato, el deseo, la realidad y al individuo dentro de un conjunto gregario. Testigo en su infancia de los dramáticos acontecimientos de la II Guerra Mundial en Polonia y de la posterior inclusión de su país en el área de influencia soviética, estudió en la Academia de Bellas Artes de Varsovia y, tras unos primeros trabajos en gouache sobre papel, en los años sesenta comenzó a interesarse por la escultura, utilizando telas y fibras naturales que tejen el soporte al mismo tiempo que forman la imagen creando monumentales formas tridimensionales que llamó "Abakans". Su obra evolucionó desarrollando, en primer lugar, relieves que dieron paso al volumen posteriormente. A mediados de la década de los años setenta, construyó sus primeras figuras/maniquí, composiciones hieráticas, sin cabeza, hechas de fibras de sisal y yute, piezas que remiten a la obra de Giacometti y Fontana y que constituyen un claro exponente de sus figuras de bronce posteriores. En los años ochenta amplió el repertorio de materiales de sus composiciones con el empleo de madera, arcilla, metales y piedra. Durante esta época llevó a cabo una serie de esculturas monumentales en bronce, piedra, hierro y madera, creando además "espacios experimentales permanentes" al aire libre, como los siete grandes discos de piedra del Israel Museum de Jerusalén, las diez cabezas metafóricas de animales del Parque Olímpico de Seúl, o las cuarenta figuras humanas de bronce del Museo de Arte Contemporaneo de la Ciudad de Hiroshima.
Obra de Alejandra Basualdo
7 de Abril de 2008

TALENTOSOS ARTISTAS EXPONEN ABSTRACTOS EN EXTENSIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO
"Últimas pinturas y oscuras detonaciones" se titula una excelente muestra de los artistas visuales Alejandra Basualdo y Patricio Ulloa
El martes 8 de abril, a las 19:30 horas, se realizará la ceremonia de apertura de una muestra de cuadros de los destacados artistas visuales residentes en Santiago; Alejandra Basualdo y Patricio Ulloa. Este montaje, que se titula "Últimas pinturas y oscuras detonaciones", se compondrá de una veintena de óleos y acrílicos sobre telas, todos de amplias dimensiones con temáticas principalmente abstractas. Alejandra trabaja de excelente forma la mancha, mientras que Ulloa propone un trabajo primitivista y contemporáneo. Esta actividad, que tendrá lugar en la Sala Marta Colvin del Centro de Extensión (Calle 18 de Septiembre 580, Chillán), forma parte del programa de celebración del 61 Aniversario de la Universidad del Bío-Bío. Pese a que estos artistas visuales no superan los 30 años, son fieles representantes de la vanguardia del arte contemporáneo chileno y latinoamericano. Sus trabajos los han llevado a participar y exponer en Europa y por gran parte del país. Ulloa el año pasado fue seleccionado en el Concurso Bontá del Museo de Arte Contemporaneo de Santiago; mientras que Alejandra fue la ganadora del Concurso Arte Joven organizado por la Municipalidad de Valparaíso el 2005. La exposición estará disponible al público por tres semanas.

7 de Abril de 2008

DANIEL BIRNBAUM NOMBRADO COMISARIO DE LA 53 BIENAL DE ARTE DE VENECIA 2009
El académico sueco Daniel Birnbaum fue nombrado hoy comisario de la Bienal de Arte de Venecia que se celebrará en 2009, informó la Fundación de la Bienal en un comunicado.
Con motivo del nombramiento, Birnbaum, que estudió literatura comparada, historia del arte y filosofía en Estocolmo y Nueva York, comentó que su trabajo se desarrolla "en estrecha colaboración con los artistas, a menudo a través de una relación individual".
Aseguró también que "la Bienal de Venecia es un nuevo género de reto, en el que el principio sigue siendo el mismo que en el resto de su trabajo: la visión artística debe situarse en el centro".
Sobre cómo liberarse de las jerarquías dictadas por los intereses comerciales y la moda, Birnbaum asegura que, como director de una academia artística, su interés "está dirigido desde hace tiempo hacia otro tipo de influencia y significados".
"Existen artistas que inspiran generaciones enteras y estos artistas claves no son siempre los más visibles en el mundo de los museos y de las exposiciones", explicó. e esa forma, el comisario avanza cuál será su principal mira en la próxima Bienal de Arte, junto con la de "explorar líneas de inspiración que impliquen diversas generaciones".
Además, indicó que le gustaría descubrir "las raíces y las ramas que crecen hacia un futuro aún no definido".Birnbaum, que nació en 1963, es el rector de la Staedelschule de Fráncfort (Alemania), academia internacional que estudia el arte contemporáneo y el desarrollo de nuevas prácticas y técnicas artísticas.
Conocido comisario internacional de arte contemporáneo, Birnbaum es redactor también de la publicación Artforum de Nueva York, con la que colabora desde 1995.
Por su parte, el presidente de la Fundación de la Bienal, Paolo Baratta, explicó tras el nombramiento de Birnbaum que lo ha elegido por considerarle "capaz de expresar criterios originales de selección, orientados hacia el artista".
"Entre el valle la ideología y el valle del mercado está la erguida colina de la calidad, que se debe colocar en la Bienal", agregó, citado por Efe.

7 de Abril de 2008

LA PROIMOTORA DE ARTE CONTEMPORÁNEO ARTEGORY.COM GANA EL PREMIO AL MEJOR PROYECTO EMPRESARIAL DEL CLUB ICADE

El Club, formado por antiguos alumnos de Icade, busca fomentar el espíritu emprendedor entre las nuevas generaciones de estudiantes y ayudarles a crear una nueva empresaEl segundo premio ha sido para Ediciones Abraira, empresa fundadora de la revista femenina Kastizah
El Club Empresarial Icade, presidido por Mª Josefa Peralta, decana de la Facultad de Ciencias Económicas de Icade, ha celebrado la tercera edición del Premio al Mejor Proyecto Empresarial, que como cada año premia al proyecto más innovador y viable. Las propuestas se presentan a principios de curso, aunque se desarrollan a lo largo de todo el año.
En esta edición, el primer premio de 30.000? ha sido para Cayetana Pablos, estudiante de Icade, y Gabriel Aldaz, creadores de Artegory.com ?Take-part-in-art?, una plataforma internacional de promoción y difusión de obras de arte contemporáneo, que ofrece a los distintos agentes del mercado del arte (artistas, compradores, galerías, coleccionistas?) un lugar en el que poder interactuar unos con otros.
Su objetivo es hacer un mercado del arte más transparente, accesible y enriquecedor para la sociedad, donde se puedan encontrar distintos movimientos, culturas, estilos, etc. En definitiva, pretenden concienciar a la sociedad de que todos formamos parte del arte; tanto los artistas como quienes observan una obra e interactúan con ella.
Promoción del arte contemporáneoDe todos los artistas que concurren en la plataforma on-line, se seleccionan constantemente obras de calidad para su promoción física a través de acuerdos con empresas e instituciones.
Asimismo, se ha convocado el I Concurso Artegory.com ?Un nuevo lenguaje en técnicas mixtas?, que cuenta con un jurado prestigioso y un premio de 6.000? patrocinado por Grupo SOS. El concurso, abierto hasta el 27 de abril, premia al mejor artista en técnicas mixtas.
Kastizah se lleva el segundo premioEl segundo premio, con una dotación de 18.000 euros, ha sido para Tamara Graña, fundadora de Ediciones Abraira, una empresa dedicada a la publicación y comercialización de la revista femenina Kastizah. Con siete números en el mercado, se dirige a mujeres de entre 15 y 44 años a las que les gusta cuidarse y estar a la última en términos de moda, belleza y ocio. La revista, que incluye reportajes, secciones de moda, belleza y agenda, se distribuye únicamente en la Comunidad de Madrid al precio de un euro. Para que el premio sea efectivo, los candidatos no sólo deben presentar una propuesta novedosa sino también ponerla en marcha, para lo que cuentan con el apoyo de los miembros del Club. Ellos son quienes tutelan el desarrollo del proyecto desde su candidatura hasta el momento de su presentación al concurso. El premio está patrocinado por Grupo Isolux, el Grupo SOS, Inversiones Ibersuizas, Gestamp Automoción, MBD e Impulsa Capital.

5 de Abril de 2008

OBRAS DE MIRÓ EN EL MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE ALBACETE
Hasta el 30 de este mes de abril en la sala del Museo de Arte Contemporáneo se puede visitar la exposición de Joan Miró, con sesenta obras del insigne pintor.La exposición llega a través de la entidad Caja de Ahorros del Mediterráneo, dentro de las exposiciones itinerantes que dicha entidad viene realizando en aquellas ciudades en las que tiene actividad y presencia.Fernando Picornell, sobre la llegada de esta importante exposición, dice que viene a enriquecer el conjunto de exposiciones de este Museo con estos notables grabados originales, a los que se le pueden sumar los anteriormente expuestos también de máximo nivel, como fueron los de Goya o de Antoni Tapies. La exposición aporta un valioso patrimonio para la cultura al acercar estas creaciones a las personas de la provincia de Albacete, en este caso especialmente a la comarca de Hellín.Sobre la obra de Miró explicaba que la muestra está integrada básicamente por tres conjuntos de obra gráfica del artista. En la primera de las colecciones, Adonices, creada en 1975, los aguafuertes transforman el espacio plano en un escenario de signos: caligrafías, ideogramas (mujer, estrellas, sol, luna). A esta mitología se unen poemas de Jacques Prevert, el poeta francés que participó en el movimiento surrealista.La segunda obra, El lagarto de plumas de oro, creada en 1971, tiene la particularidad de ser totalmente suya, tanto el texto como las litografías.

5 de Abril de 2008

ABRE SUS PUERTAS AMMAC, UNA GALERÍA DE ARTE CONTEMPORÁNEO CON LA INTENCIÓN DE ACERCAR LAS TENDENCIAS ACTUALES A LA CIUDADANÍA DE PUERTOLLANO

Ayer por la tarde se inauguraba AMMAC, la primera galería privada de arte contemporáneo en Puertollano. Ana Muñoz, artífice de este proyecto inédito en la localidad, sabe del carácter arriesgado e intrépido de su apuesta pero está convencida que será un espacio innovador y permanente en un contexto urbano donde este tipo de propuestas brillaban por su ausencia.
Alguien tenía que romper el hielo en este sector y Ana Muñoz pretende ser una interlocutora entre la ciudadanía puertollanense y las tendencias artísticas actuales para que pese a la dificultad que entrañan estos lenguajes de ser comprendidos sean valorados y sobre todo susceptibles de ser adquiridos. A fin de cuentas, Ana Muñoz, galerista cuya trayectoria se ha configurado en grandes ciudades como Madrid y Barcelona, regresa a su ciudad natal con la firme intención de aproximar las manifestaciones artísticas actuales al público, hacerlas apetitosas y con posibilidades de ser compradas. Su idea es organizar exposiciones de artistas provinciales y nacionales cada dos meses, que puedan ser vistas por los ciudadanos y así implementarles un hábito de consumo cultural.
AMMAC eclosiona como un lugar que sellará "ese hueco existente en el ámbito cultural público de Puertollano", destaca Ana Muñoz quien considera necesaria una iniciativa privada como la suya "para conferirle más profesionalidad al sector artístico. Ahora mismo en Puertollano no hay ningún sitio donde puedan asesorarte para adquirir una obra de arte, distinguir cuál es la mejor inversión y también quiero ofrecer servicios de decoración e interiorismo a empresas". El crecimiento socioeconómico de la población conlleva, según Muñoz, a una demanda de este tipo de servicios.
La labor de un galerista pueda equipararse a un trabajo de rastreo e investigación del ámbito artístico del entorno; Ana Muñoz incide en que en AMMAC tendrán cabida aquellos artistas que destacan por la calidad y profesionalidad de sus obras. "Todo no vale, la búsqueda es complicada y me guiaré por mis criterios estéticos de selección".
Criterios forjados, como se decía anteriormente, en virtudes cualitativas y profesionales. Anuncia que AMMAC albergará todo tipo de disciplinas artísticas actuales, "en septiembre habrá una exposición fotográfica de un artista de Tarancón" y con el tiempo no descarta presentar propuestas como instalaciones y performances toda vez que en los gustos estéticos del público se sedimente una receptividad.
Aunque el principal filón de AMMAC será el de ofertar asesoramiento al coleccionismo del tejido empresarial de la localidad. Según Muñoz "la riqueza que genera el ámbito empresarial siempre buscar invertir en algo y trataré que sea en obras de arte". Sin duda, una apuesta valiente y pionera en Puertollano.

5 de Abril de 2008

LA COLECCIÓN ROLDE DE ARTE CONTEMPORÁNEO SE PUEDE CONTEMPLAR DESDE HOY EN MEQUINENZA
La colección Rolde de Arte Contemporáneo se puede contemplar desde hoy en la localidad zaragozana de Mequinenza. Se trata de una selección de la colección artística vinculada a Rolde de Estudios Aragoneses
La muestra se expone en la Sala Miguel Ibarz del Ayuntamiento de Mequinenza (Plaza del Ayuntamiento, 5), los fines de semana entre el 5 y el 27 de abril, en horario de tarde. Los grupos se pueden acercar de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00 horas (no es necesaria petición previa).La colección comprende obras de los principales artistas aragoneses de las últimas tres décadas. La exposición es fruto de la itinerancia ofertada por el Gobierno de Aragón a entes locales y otros colectivos. Esta colección reúne originales que en su momento han formado parte de portadas o interiores de publicaciones, entre otras procedencias, y que constituyen un generoso repaso a la diversidad de tendencias, corrientes y técnicas artísticas coexistentes en Aragón durante las últimas décadas.Además de diferentes muestras en Zaragoza, la Colección Rolde de Arte Contemporáneo ha visitado hasta la fecha las localidades de Tauste, Barcelona (Centro Aragonés), Caspe y Gallur.

5 de Abril de 2008

LA BIACS3 RECIBE A MISCHA KUBALL Y ecoLogicStudio
Los artistas han visitado ya Sevilla para preparar sus obras
Varios creadores participantes en la tercera edición de la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Sevilla (Biacs3) están visitando estos días la ciudad para estudiar in situ los proyectos que propondrán para la nueva edición de la muestra que arrancará en octubre. De momento, la organización ha confirmado la presencia de Mischa Kuball y ecoLogicStudio. A la espera de que se de a conocer el listado completo de artistas, ya son varios de ellos los que han visitado o visitarán en próximas fechas la ciudad para conocer los espacios donde ubicarán sus proyectos artísticos, seleccionados por el equipo de comisarios de la Biacs3, dirigido esta edición por Peter Weibel. Además de en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), que será la sede central de la muestra, el planteamiento expositivo para esta nueva edición de la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo -como ya se adelantó durante la última visita de Weibel a Sevilla la pasada semana- es ubicar en torno a una decena de instalaciones de gran formato en localizaciones exteriores para integrar este evento en la vida de la ciudad. El artista alemán Mischa Kuball (Dusseldorf, 1959) es uno de los artistas convocados para realizar uno de estos site specific works. Conocido por su utilización de la luz como medio de comunicación público para recrear espacios, Kuball ha estado en Sevilla estos días para buscar una localización adecuada a la instalación que presentará en la Biacs3.Entre los trabajos más recientes de su carrera, que viene desarrollando desde los años 80, destacan exposiciones individuales en la Neue Galerie Graz (Austria), en el Centro Aarhaus de Arte Contemporáneo (Dinamarca) y en el Centro para el Arte y la Tecnología de Karlsruhe (ZKM, Alemania), así como su participación en la última edición del Festival Europeo de Media Art y en la Videonale 11 de Bonn en 2007. Por otra parte, el dúo ecoLogicStudio, integrado por arquitectos e ingenieros italianos Marco Poletto y Claudia Pasquero y con sede estable en Londres desde 2004, presentará otro proyecto para la Biacs3 en la sección dedicada a arquitectura que dirige la co-comisaria francesa y directora del Centro Regional de Arte Contemporáneo de Orleáns Marie-Ange Brayer. La propuesta de ecoLogicStudio, que previsiblemente se ubicará en el CAAC, espacio que conocieron en fechas recientes durante su visita a Sevilla, tendrá que ver con su filosofía de trabajo, orientada a la búsqueda de nuevos "híbridos arquitectónicos", al desarrollo de propuestas innovadoras en arquitectura y diseño en la que el producto está concebido como un sistema cuyo comportamiento se define como un conjunto de múltiples relaciones con el entorno medioambiental.Además de su labor de investigación, recogida en varias publicaciones, y de su participación en proyectos internacionales de carácter privado, ecoLogicStudio destaca por su intervención en la bienales de arquitectura de Londres y Venecia, ambas en 2006, y en el Festival de Diseño de Londres de 2007, en el que quedaron finalistas en el apartado Proyectos Urbanísticos.El equipo de comisarios de la Biacs3, integrado por Weibel, Marie-Ange Brayer y Wonil Rhee, tiene previsto informar de los artistas seleccionados en torno a finales de mayo.

martes, 8 de abril de 2008

5 de Abril de 2008

CINE, TARSILA DO AMARAL Y EL ARTE CONTEMPORÁNEO
"Tarsila viajera" abarca 80 obras de la artista brasileña. También sigue el ciclo de arte contemporáneo.
Además de ofrecer una intensa programación de cine -será una de las sedes del Bafici y cuenta con el ciclo retrospectivo de John Ford hasta el fin de semana- el Malba prosigue en estos días con una importante programación de artes plásticas, concentrada en la exposición de la brasileña Tarsila do Amaral y en el ciclo de arte contemporáneo."Tarsila viajante 1920-1931" es un recorrido por la obra de esta artista clave de la modernidad brasileña, nacida en 1886 y que recorrió el mundo. Una de sus obras emblemáticas es "Abaporú", dedicada a su esposo, el escritor Oswald de Andrade. Por otra parte, y hasta el lunes 14, continúa "Autopsia de lo invisible". Se trata del 21° capítulo del ciclo de arte contemporáneo. Y en esta oportunidad, abarca obras de cinco artistas latinoamericanos que enfocan la violencia en sus países: los mexicanos Mario Torres García y Teresa Margolles, el colombiano Juan Manuel Echavarría, el puertorriqueño Ignacio Lang y la guatemalteca Regina Galindo.

4 de Abril de 2008

LA MODERNIDAD DE MIRÓ Y SUS ANTIRRETRATOS SORPRENDE SIEMPRE A LA CLÁSICA ROMA
El surrealismo de Joan Miró, cuya 'Galería de Antirretratos' puede verse en la Real Academia de España, sorprende desde hoy a Roma, una ciudad siempre clásica, terrena y displicente con el arte contemporáneo y, en general, con todo lo que significa modernidad
Curiosamente, el atrevimiento, casi irreverencia, de colocar al artista catalán en lo alto de la colina del Gianicolo, uno de los hombros en los que se apoya su casco antiguo, viene de parte de una institución centenaria y también clásica, la Real Academia de España en Roma, que celebra con esta exposición su 135 aniversario.Miró sonríe así a Sebastiano del Piombo, de quien un poco más abajo se expone una muestra alabada por crítica y público, como si fuera un acto de comprensión para quien, aun siendo contemporáneo de Miguel Angel y Rafael, fue marginado por su grandeza.'Roma es una ciudad clásica y académica y, debido a ese dualismo, (Miró) estaría contento de ver cómo la modernidad del trazo libre, de la gestualidad desembocada, de la creatividad totalmente radical de sus composiciones, tan ricas en colores y tan libres en gestos, puede tener un contrapunto con la Roma clásica', explicó a Efe el nieto del artista, Joan Punyet Miró.Pero Punyet, de visita en Roma, no establece la relación como un enfrentamiento, sino pacíficamente, ya que considera que 'los polos opuestos siempre son enriquecedores'.Así, uno de los cuadros, 'La fugitiva', grabado en aguafuerte y aguatinta, observa Roma con sus ojos asimétricos, preguntándose, quizá, cómo le mira esa ciudad desdeñosa.'Miró no es difícil de comprender', explicó Rosa María Malet, directora de la Fundación Miró, que ha prestado los veintiséis grabados y cuatro esculturas que componen la exposición.Malet da la lección para abrir el arte contemporáneo: 'A partir del momento en que los artistas no necesariamente se expresan a través de la figuración, la música sigue por caminos que no son los del sonido melódico y el cine ofrece y lleva a otras posibilidades de expresión artística, el público está preparado para disfrutar formas distintas de las convencionales en la expresión plástica'.'Más que pensar en lo que nos está presentando, como si se tratara de algo definitivo, creo que es más importante ver cómo esta obra, como la de cualquier artista contemporáneo, afecta a nuestros sentidos, cómo la vivimos, cómo nos impacta y qué emoción nos produce', continúa Malet.En definitiva, se trata de estímulos que se deben tener más en cuenta que el mero 'entiendo o no entiendo lo que esto significa' y, en el caso de Miró también, de la conexión directa que el surrealismo hace con el subconsciente.La Real Academia de España en Roma ha llevado esa ausencia de significado a una ciudad poco dada al psicólogo como forma de recordar su existencia y celebrar los 135 años que lleva inspirando artistas españoles con sus becas.Aunque, como todos, la directora de la Real Academia, Charo Otegui, reconoce lo que se le debe a Roma.'En 1873 se crea la Real Academia en Roma, un proyecto de Emilio Castelar que responde a una necesidad de los artistas españoles, ya que casi todos, del Greco a Velázquez, a Goya, vinieron por su cuenta a conocer el arte, a aprender y a inspirarse'.Y para evitar que estuvieran en malas condiciones, 'el Gobierno español decidió dedicar un espacio a los artistas para que estuvieran en unos estudios maravillosos en Roma'.Otegui comenta que eligió a Miró para el aniversario porque su 'mediterraneidad' permite establecer un fuerte vínculo entre España e Italia.
RESTAURAR LO NUEVO
"La única constante es el respeto de las obras. Son las propias piezas, en función de su concepto y de los materiales y las técnicas utilizadas, las que nos indican el tratamiento que seguir". Lo afirma Marie-Noël Challan Belval, conservadora del Museo de Arte Contemporáneo de Montreal (MACM), experta en restaurar obras actuales que son producto de una creatividad basada en la experimentación y la investigación de nuevos soportes y materiales.
"Tradicionalmente el cometido del restaurador no es renovar o actualizar, sino preservar la obra en la forma más cercana a su estado original. La restauración del arte contemporáneo implica abandonar estos criterios y admitir la posibilidad de modificar elementos, recrear partes de la pieza y también aceptar que algunas obras tienen una vida limitada", explica Challan, que ayer pronunció la conferencia inaugural de la XI Reunión Técnica Internacional de Conservación y Restauración, que se celebra en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC).
Además la desaparición de determinados componentes de una obra puede incluso hacer necesaria su reinterpretación. Es el caso de las esculturas luminosas de Dan Flavin, propiedad del Guggenheim de Nueva York, que están realizadas con neones rojos, un producto industrial muy común en los años sesenta, que ya no se fabrica y del cual el museo está a punto de acabar las existencias. ¿Qué medio actual podría tener el valor metafórico de un tubo fluorescente en 1960? ¿Aceptaría Flavin que el rojo no fuese exactamente el mismo? "Para no encontrarse con estas dudas se debe hablar con el artista mientras vive, para saber lo que en su obra es inmutable y lo que puede variar", indica la conservadora.
Arte con instrucciones
Según Challan, es importante estudiar cada caso individualmente y, si es posible, junto con el artista, sobre todo para las obras con una elevada carga conceptual. "Excluyendo los nuevos medios digitales, que requieren unos protocolos directamente vinculados a la evolución tecnológica, las obras contemporáneas ofrecen una casuística amplísima: desde el arte con instrucciones que se reconstruye en cada exhibición siguiendo un manual preparado por el artista o el conservador, como ocurre con las obras murales de Sol LeWitt y las instalaciones de Thomas Hirschhorn, hasta el uso de materiales inestables a menudo orgánicos y no concebidos para la práctica artística, como las esculturas de chocolate de Dieter Roth", explica Challan, que pone como ejemplo la obra de Roth que se conserva en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, "que tiene gusanos y la pátina blanquecina del chocolate rancio".
En estas situaciones, cada institución debe decidir si intervenir o dejar que el tiempo siga su curso. Es el mismo problema que plantean las montañas de caramelo de Félix González Torres, propiedad del Guggenheim, que el público puede comerse. ¿Qué se debe hacer? ¿Almacenar toda las existencias del tipo adquirido por el artista en 1991, aunque la vejez pueda cambiar el sabor del caramelo o sustituirlo con un producto parecido? "Existe una instalación de Alain Pelletier que incluye órganos en formol que se tiran y reponen en cada exhibición", señala Challan. "Además de la preservación en el tiempo, se dan problemas vinculados al mantenimiento de determinadas obras durante su exposición, como las que incluyen agua o velas encendidas", concluye la conservadora.

3 de Abril de 2008

EL PERFORMANCE NO HA MUERTO
La muestra "Objetual" se presenta hoy y mañana en el Museo de Bellas Artes
El cuerpo como obra de arte sigue siendo la razón de ser de muchos artistas. Así se destila no sólo de las palabras de algunos especialistas, sino de aquellos que investigan y trabajan con este género que tuvo su auge en Venezuela hace unos 30 años.
"Durante los años 70 y parte de los 80 se dio en Venezuela una intensa actividad en las vanguardias del arte corporal. El performance se ve entonces marcado por dos fuerzas que ha vivido el país: por una parte, un modo de ser del venezolano que lo hace abierto a lo internacional y a las ideas universales. Por otra; lo que han sido las dos grandes tradiciones en el arte del siglo XX en el país: la línea racional y purista: -abstracción, constructivismo, cinetismo- y, como su antagónico-complementario permanente: la herencia figurativa y organicista. A ellos, a veces con carácter de integración, viene a sumarse la otra herencia del siglo XX: la del arte conceptual", cuenta la especialista en arte, María Elena Ramos en su trabajo, Una aproximación al cuerpo de la performance en Venezuela.
Ramos recuerda que en los años 70, Caracas recibió a artistas internacionales del performance que dejaron estímulos en el ambiente y enumera a Charlotte Moorman (1975, Museo de Arte Contemporáneo de Caracas), que presentó obras de Nam June Paik, Kosugi, Yoko Ono, Roberto Breer, Joseph Beuys; y Antonio Muntadas, quien presentó su Acción-situación Hoy, en el Museo de Arte Contemporáneo, entre otros.
El crítico Carlos Paolillo explica que el performance surge como un movimiento reactivo, "tiene que ver con una nueva valorización de lo corporal, de lo teatral y de lo plástico, no es un objeto rígido, sino una acción vital, cercana al público".
Para Paolillo el performance se vincula a la danza posmoderna, a lo plástico, a lo objetual y conceptual, pero también al teatro.
Antonieta Sosa, una de las pioneras del performance en Venezuela, agrega que el género también tiene que ver con la fotografía y el video, por lo efímero. "Hay un repunte impresionante del performance sobre todo entre los jóvenes con mejor formación académica", comenta, quien en sus tiempos estudió arte en Los Ángeles, y ahora imparte clases en el Instituto Armando Reverón.
Será jurado en la próxima edición del Salón Pirelli de Jóvenes Artistas propondrá incluso crear en los museos un departamento especializado en performance, para dar respuesta a la expectativa que hay en los nuevos artistas.
Una muestra de que el performance atrapa la atención de nuevos talentos en Venezuela y América Latina, es Objetual, el espectáculo que se presentará hoy y mañana en el Museo de Bellas Artes. Once propuestas giran alrededor de un objeto inanimado: la almohada.
"A mí me interesaban sus propiedades biológicas, la almohada como fuente de ácaros", cuenta Fidel Pirona. "Reflexiono sobre lo que es el objeto y de qué manera vivimos para el objeto... cómo el objeto domina nues- tro entorno", explica Marcos Mujica.
Aidana Rico, otra de las artistas de la muestra, ratifica: "La performance nunca se ha detenido... se sigue haciendo, estamos trabajando, hay muchos trabajos que no se ven en la justa medida porque no pertenecen a un circuito".
Mujica comenta: "En los 80 el performance se vendió, en los 70 y 80 se comienza con el performance museografiable... Luego viene una decaída pero es porque el performance para los museos no es objetual, no es algo que tú vas a colgar en una pared y lo vas a sacralizar".
Así pues, el performance sigue siendo lo que fue en los 70 y 80, el arte de la no especialización, de la no clasificación, de la priorización del cuerpo, de la interacción con el público, de los escenarios no convencionales y de lo efímero.

3 de Abril de 2008

EL CENTRO DE LA ASUNCIÓN INUGURA ESTA TARDE UNA MUESTRA SOBRE ANTONI TAPIES
La Galería de Arte Contemporáneo y Moderno de Málaga (Gacma) ha presentado en Albacete una brillante exposición de grabados del que fuera el más autodidacta e informalista de los artistas de vanguardia del siglo XX, Antoni Tapies. La delegación de cultura ha querido participar en esta interesante exposición que se inaugurará esta tarde a las 20:00 horas en el Centro Cultural de la Asunción y que permanecerá abierta al público hasta el próximo 25 de abril en horarios de mañana y tarde.El objetivo que se planteó desde el área de cultura de la ciudad era ofrecer cada temporada diversas muestras de arte contemporáneo y qué mejor forma de hacerlo que a través de propuestas tan innovadoras como esta. Iniciativas así se plantean como un reto a través del cual se pretende seguir manteniendo la oferta cultural a todos los amantes del arte en Albacete, dándoles además un sentido didáctico para que este tipo de muestras sean más accesibles al público joven, haciéndoles participar de este modo en actividades culturales que cada vez están calando más hondo en el día a día de nuestra ciudad.El representante de arte contemporáneo Gacma, Cecilio Rodríguez y Antonella Montinaro, comisaria de la muestra, son los encargados de presentar esta exposición de 31 grabados, algunos de gran formato del artista catalán, a través de la cual el público albaceteño puede conocer de primera mano las variadas y en ocasiones inusuales técnicas del artista además de sus obras más representativas; un acontecimiento de lujo que nadie debería perderse.Con 'T' de TapiesCon 'T' de Tapies reúne distintos bloques conceptuales entre los que destacan la 'Suite Variation' compuesta por once obras de considerable tamaño; la escritura que estuvo muy presente en la vida del catalán y en el que recurre sobre todo a sus iniciales 'A' y 'T' (de la última todavía se debate si es su inicial o la de su esposa 'Teresa' y que en algunos casos la representa en forma de cruz llegando a convertirse en su propio sello personal), además de los objetos cotidianos que lleva incorporando desde los años 40 en adelante a modo de simbología de lo tradicional y humano.
El IES Santa Clara de Santander proyecta albergar un Centro de Documentación de Arte
El proyecto de creación de un Centro de Documentación de Arte Contemporáneo en el IES Santa Clara de Santander está cada vez más cerca. La iniciativa, fruto del activo trabajo abordado por esta entidad educativa de la mano del artista cántabro Eloy Velázquez, dará un paso importante la próxima semana.El gestor cultural y comisario de exposiciones Orlando Britto, hasta hace escasos meses, director del proyecto Espacio C de Camargo, donará al instituto santanderino 700 publicaciones de arte.El acto de entrega tendrá lugar el próximo martes, día 8, a las 11,45, tras una conferencia del propio Orlando Britto que será impartida a los alumnos del centro.El objetivo de crear un Centro de Documentación de Arte Contemporáneo, pensando en el alumnado de Bachillerato de Arte, que realiza un activo papel en sus estudios posteriores en las Facultades de Bellas Artes, es la consecuencia lógica del trabajo desarrollado en el centro, donde este ámbito educativo se ha mimado especialmente durante muchos años.Por ello, cuenta ya con un gran prestigio en el contexto de las enseñanzas artísticas, como prueba la gran cantidad de alumnos que recala en el instituto desde municipios de la región como Reinosa y Potes, incluso desde Palencia. La donación de Orlando Britto, a la que se le buscará un espacio idóneo en el edificio para destinarlo específicamente al arte contemporáneo, será la base de futuros fondos reunidos «con las aportaciones que en el futuro nos hagan llegar tanto artistas con sus catálogos como las instituciones con las publicaciones que editen», según ha destacado el propio Eloy Velázquez, responsable de organizar el proyecto.

2 de Abril de 2008

FRANCIA LANZA PLAN PARA SALVAR SU MERCADO DE ARTE
Los compradores de arte en Francia podrán tener pronto prestamos bancarios libres de interés, como parte del plan para revivir el anquilosado mercado francés de arte que está detrás de China en la lista de vendedores más importantes de ese rubro el año pasado. Luego de llamar "indiscutible" el declive del mercado francés de arte, la ministra de Cultura Christine Albanel reveló un plan que incluye una mayor flexibilidad en el pago de impuestos para las compañías que compren arte, incentivos para los compradores de clase media y medidas para suavizar las estrictas leyes en el negocio de las subastas. Aunque los museos franceses obtienen millones de euros con sus visitantes, los subastadores y propietarios de galerías llevan largo tiempo sufriendo por encontrar compradores. Un estudio hecho esta semana por los analistas de mercado de Artprice dejó en claro estos temores. China le está arrebatando a Francia su tradicional tercer lugar en ventas mundiales de arte. De acuerdo con el estudio, Estados Unidos tuvo 41,7% de las ventas, Reino Unido 29,7%, China 7,3% y Francia sólo 6,4% . Un año antes, China tenía 4,9% del mercado mientras que Francia 6,4% La peor situación corresponde al arte contemporáneo. Francia tuvo apenas 2,8% de las ventas mundiales de arte moderno y contemporáneo en 2007, de acuerdo con Artprice. Para colmo, dijo la ministra, se está "vaciando despiadadamente" al país de su arte, mientras que citaba otra estadística. "Por cada obra que es importada a Francia, dos son exportadas", dijo. Las propuestas gubernamentales deben ser aprobadas por el parlamento. Albanel se basó en un reporte hecho por conocedores de arte para hacer sus recomendaciones. El equipo era conducido por Martin Bethenon, director de FIAC,una feria internacional de arte contemporáneo en Francia. Los subastadores y propietarios de galerías comentaron que la propuesta era un gran paso adelante. "Está llegando realmente tarde, pero al menos llegó", señaló Herbe Chayette presidente de la organización Symev de casas subastadoras.

2 de Abril de 2008

OBRA SOCIAL CAJA GRANADA Y DIPUTACIÓN DE ALMERÍA PROPONEN UN SELECTO RECORRIDO POR EL ARTE CONTEMPORÁNEO ESPAÑOL
Independencia intelectual y reflexión sobre su propia actividad artística son dos de las principales señas de identidad del proyecto que, bajo la sugerente y atrevida denominación “La gallina ciega. Una mirada contemporánea”, ha agrupado a un colectivo que cuenta con los más destacados nombres propios y capacidades creadoras del arte contemporáneo español. Sus trabajos podrán contemplarse desde mañana 3 de abril hasta el próximo día 4 de mayo en el Centro Cultural CajaGRANADA de Almería y en el Patio de Luces de la Diputación de Almería. Se trata de una exposición organizada por Obra Social CajaGRANADA, Diputación de Almería y Ayuntamiento de Roquetas de Mar. El grupo Gallina Ciega (http:abbracchiare.com/gallinaciega/index.html) está constituido por Antonio López García, Golucho, Andrés García Ibáñez, Guennadi Ulibin, Dino Valls, Giorgio Ortona y Toña Gómez en el apartado pictórico; la escultura está representada por las creaciones de Francisco López Hernández, Noé Serrano, José María Serrano, Juan Polo y Roberto Manzano. El medio fotográfico, por su parte, está representado por los trabajos de Francisco Ontañón, Oriol Maspons, Miguel Angel Invarato, Carlos de Paz, Pablo García Ibáñez y Alfonso Alonso. Se trata de una iniciativa marcada por la revisión permanente del propio quehacer creador desde una perspectiva crítica e intelectual, convirtiendo la exposición de pintura, fotografía y escultura en un verdadero mosaico de visiones actuales sobre nuestro entorno social y la propia razón del ser del arte contemporáneo. Además de la exposición, se celebrará una mesa redonda en la Diputación de Almería durante el presente mes, centrada en el arte contemporáneo, que contará con la participación del pintor Antonio López. La iniciativa “Gallina ciega” constituye, en sí misma, un mosaico plural de perspectivas y un reflejo de la visión del mundo actual por parte de los artistas contemporáneos, siempre desde una visión reivindicativa y crítica.

2 de Abril de 2008

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN "RETRATOS CON CONVERSACIÓN" DEL PINTOR FÉLIX DE LA CONCHA
La exposición estará en abril en el Museo Municipal de Arte Contemporáneo del Centro Cultural Conde Duque de Madrid
El proyecto consistía en acompañar a cada retrato -ejecutado alla prima, en una única sesión- de una conversación grabada durante el tiempo que duraba la sesión y en la que modelo y artista charlaban de forma desenfadada sobre la pintura. Dicha conversación era grabada e incorporada posteriormente al retrato como un complemento a la experiencia del momento y al tiempo preciso de ejecución. Sobre ese fondo de ciudad retratada -tema muy presente en la pintura de Félix de la Concha- se asienta esta muestra. Pero ya no es la ciudad física, su paisaje o escenarios tan caros a este pintor, sino un grupo de personalidades, pertenecientes al mundo de la cultura, que tienen su asiento aquí, en Madrid, referentes todos ellos del dinamismo y la creatividad de nuestra ciudad: los artistas Luis Gordillo, Carlos Franco o Santiago Serrano, los críticos e historiadores de arte Francisco Calvo Serraller o Ángel Llorente, el galerista Leandro Navarro, los escritores y poetas Juan Cruz, Luis Antonio de Villena, Manuel Hidalgo o Félix Grande o los sociólogos y profesores Fernando Uría y Julia Varela, entre otros muchos. En sí mismo, este conjunto iconográfico que reúne en un mismo espacio cincuenta retratos- tiene, sin duda, un valor enorme que merece ser mostrado en el contexto del Museo de Arte Contemporáneo, que dedica una parte importante de su actividad a la investigación y divulgación de cuantos aspectos forman la compleja realidad moderna de una ciudad como Madrid. Como género pictórico, el retrato abarca prácticamente casi toda la historia del arte. Es un género complejo y fascinante, de larga duración, con sus propias leyes internas y códigos formales que ha atraído siempre a los artistas por muy distintos motivos y ha sido objeto de estudio por parte de los historiadores. Son numerosas las exposiciones dedicadas a esta tipología artística. Como apunta De la Concha: "el retrato es en sí un género muy exigente", para él más comprometido que pintar vistas urbanas o edificios, que le causa inquietud cuando se enfrenta -habla de pánico escénico- a una sesión de retrato, amén de todo lo que le supone enseñar al retratado el resultado final: su retrato, su imagen fijada ya para siempre y la opinión que éste pueda tener del resultado. Esta exposición presenta el modo de hacer de un artista que capta la peculiaridad de la persona retratada a través de su rostro y manifiesta el interés de Félix de la Concha por el mundo que le rodea, por la vida de los otros, sus preocupaciones e inquietudes. Y lo hace de un modo tal que sus cuadros trascienden la representación para transmitirnos sensaciones contradictorias. El realismo de Félix de la Concha es complejo, va más allá de la mera transliteración del objeto representado, podemos enmarcarlo y contextualizarlo dentro de la complejidad de las poéticas modernas y contemporáneas que se inician con el impresionismo, muestran un grado sumamente complejo con el cubismo analítico y desarrollan con el arte conceptual un carácter procesual que acaba por impregnar a casi todo el arte actual. A esa visión compleja se deben añadir los factores de tiempo y espacio que son elementos intrínsecos de la pintura de Félix de la Concha, una pintura que representa -como señala Pedro A. Cruz Sánchez- "un instante de autoconciencia que se inserta en un proceso de deconstrucción de los referentes, que privilegia un determinado punto de vista" y sustituye a la realidad -siempre inalcanzable representativamente hablando- por la mirada. Son varios los precedentes de este proyecto-colección de retratos. En primer lugar, la cadena de retratos que de la Concha realizó en 1999, en la que cada una de las personas retratadas proponía otra que posaba para el pintor, de modo que la serie se iba formando a partir de unos lazos cada vez más alejados entre los primeros retratados y los últimos. En segundo lugar, la serie de cuarenta retratos hechos en el año 2000, en los que cada persona retratada debía llevar consigo un objeto, que Félix de la Concha posteriormente también pintaba. Y por último, el retrato que realizó conversando con el director de cine Robert Young en el año 2005. El Museo de Arte Contemporáneo presenta una instalación de retratos con conversación que no son únicamente la imagen plástica de los rostros de las personas retratadas. Son también la imagen del carácter de todos ellos, además de una suma de importantes registros pictóricos en los que queda de manifiesto la relación entre el pintor y el-la modelo. Félix de la Concha (León, 1960) es una artista para quien la pintura es una necesidad vital. Pinta alla prima, es decir sin dibujo previo, al aire libre o en interiores. Se trata de un pintor tenaz e incansable con una visión muy personal con la que interpreta los distintos elementos pictóricos. Tras una etapa de formación y aprendizaje en España como grabador y pintor, asimila, especialmente, el naturalismo de los pintores realistas norteamericanos de las dos últimas décadas. Madrileño de adopción, se integra en la corriente del realismo pictórico contemporáneo con una base conceptual muy acentuada e incorpora nuevos modos de hacer relacionados con el gusto por la mancha y una pintura suelta y más colorista que la de sus predecesores. Los tres géneros más habituales en la obra de este artista son los paisajes, interiores y retratos. Los dos primeros son los más conocidos y le han supuesto el elogio de la crítica tanto en nuestro país, donde todavía continua siendo un pintor poco conocido para el público en general, como, fundamentalmente en los Estados Unidos, país en el que vive actualmente. El protagonista de su pintura es la luz, una luz que domina y recorre toda la superficie del cuadro -este dominio de la luz quedó reflejado en sus primeras exposiciones en los años ochenta, tras recibir el primero de sus premios, el del Círculo de Bellas Artes de Madrid en 1985-. Siente una intensa predilección por las vistas panorámicas urbanas, paisajes y pueblos castellanos y leoneses, su tierra natal, que transmiten soledad y reposo. Asimismo, el tiempo es otra de los factores esenciales en su pintura y lo incorpora en forma de series; de ahí que, su visión realista esté conformada por un profundo conceptualismo como queda patente también en esta serie de retratos. Félix de la Concha comenzó a pintar series no por una intención premeditada, sino como resultado de enfrentarse varias veces a un mismo motivo en momentos diferentes del año. Mediante las series hace un peculiar diario pictórico del lugar en el que se instala para trabajar y que es tanto testimonio de un tiempo y un lugar pasados como de la empatía establecida por el creador con la realidad ajena, de la que nos hace partícipes al contemplar sus pinturas. Así se puede entender la forma en que prefiere exponer las series, unidos. Esta exposición, Retratos con conversación. Instalación del pintor Félix de la Concha supone una excelente ocasión para apreciar la riqueza y calidad de la pintura de este artista en una modalidad como el retrato, género que ha expuesto en muy pocas ocasiones y que desde sus comienzos como pintor profesional e incluso durante su etapa de formación académica en la Escuela de Bellas Artes de Madrid, ha desarrollado, especialmente en la versión del autorretrato. Con motivo de la exposición -que permanecerá en la sala del Espacio Dos del Museo de Arte Contemporáneo hasta el próximo 25 de mayo- se ha editado un catálogo que incluye un texto del crítico e historiador del arte Ángel Llorente que acerca a la obra del artista y otro del propio Félix de la Concha en el que relata los pormenores del retrato y la conversación con Francisco Calvo Serraller, además de la reproducción de los cincuenta retratos que a continuación se detallan: Luis Gordillo, Juan Cruz, Javier Arnaldo,Alfredo Alcaín, Santiago Serrano, Francisco Calvo Serraller, Rufo Criado, María Escribano, Roberto Bayón, Leandro Navarro, Luis Antonio de Villena, Ricardo Requejo, Jesús García Sánchez, Narcís Serra, Medardo Fraile, Martín López Vega, Manuel Hidalgo, Ignacio Gómez de Liaño, Francisca Aguirre, Luis Mateo Díez, Luis Alberto de Cuenca, Álvaro del Amo, Jesús Moreno, Marina Mayoral, Javier Navarro de Zubillaga, Félix Grande, Ángel García Calero, Manuel Borrás, Iñigo Navarro, Julia Varela, Fernando Álvarez-Uría, Carlos Berzosa, Felipe Vega, Fabián Panisello, Darío Jaramillo, Conrado Sanmartín, Ángel Llorente, Carlos Franco, Fernando Huici, Juan Riancho, Benjamín Prado, Arturo Pardos, Armando Montesinos, Almudena Grandes, Alfonso Albacete, Alberto Campo Baeza, Adolfo García Ortega y María Luisa Bulnes.

2 de Abril de 2008

CINCO VISIONES SOBRE LOS VIAJES EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO
Cinco expertos en arte contemporáneo participarán a partir de mañana en la tercera edición del ciclo de conferencias `Visions plurals de l´art contemporani´, que organiza por tercer año consecutivo la Universitat de les Illes Balears (UIB), con la colaboración del Ayuntamiento de Eivissa y `la Caixa´. Celia Prado, directora del museo itinerante Riksutsällningar de Suecia y miembro del Consejo Nacional de las Artes de aquel país, inaugurará esta serie de ponencias con una visión de los museos no sólo como algo físicamente tangible, sino también como algo abierto, que permite que el arte salga a la calle y se aproxime más a la ciudadanía. Será el primero de los `viajes´ que se llevarán a cabo en `Visions Plurals de l´Art Contemporani´ y que contarán, además, como guías al crítico de arte Nilo Casares, el catedrático madrileño Juan Antonio Ramírez, a la profesora de Historia del Arte en la UIB Francisca Lladó y la directora del MAC ibicenco, Elena Ruiz Sastre. Todas las conferencias se ofrecerán en la sede de la extensión universitaria ibicenca y la entrada es libre y gratuita, salvo para quienes quieran acceder al crédito de libre configuración que se ofrece a los estudiantes o a la consideración de diez horas de formación permanente del profesorado, que deberán formalizar la matrícula.La concejala de Cultura de Eivissa, Sandra Mayans, presentó ayer esta actividad, junto con Bàrbara Obrador, coordinadora de actividades extraacadémicas de la UIB; Elena Ruiz Sastre y Juanjo Clapés, en representación de `la Caixa´. «Eivissa es un lugar emblemático para el arte contemporáneo al haber acogido a grandes figuras», apuntó Bàrbara Obrador. Todos los impulsores de esta iniciativa manifestaron su deseo de dotar de continuidad este ciclo, en el que se abordarán, además, aspectos del arte contemporáneo como las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, el monumentalismo de un tipo de arquitectura, la influencia que ejercieron en Baudelaire sus viajes y la trayectoria del Museo de Arte Contemporáneo ibicenco, desde la primera bienal y sus expectativas de cara al futuro.En opinión de Sandra Mayans, el ciclo supone una oportunidad «muy importante» de acercamiento a lo que ha significado este arte desde comienzos del siglo XX y la influencia que ha tenido el concepto `viaje´ entre los creadores, incluso en el campo de las nuevas tecnologías.

2 de Abril de 2008

PICASSO EN LA SEGUNDA MUESTRA DE LA COLECCIÓN MUNICIPAL DE SANTOÑA
La Casa de Cultura de Santoña acogerá desde hoy, miércoles, la segunda parte de la colección de la Pinacoteca Municipal que abarcan arte contemporáneo tradicional y experimental y entre las que hay piezas de Lino Casimiro Iborra, Fernando Calderón, Julio de Pablo, Esteban de la Foz o Gloria Torner.La Sala Víctor de los Ríos de este espacio cultural tendrá colgadas las obras de Pablo Picasso, Ángel Medina Gutiérrez, Eduardo Pisano, Enrique Gran, Esteban de la Foz, Agustín de Celis, Lino Casimiro Iborra, Alfredo Alcaín, Isabel Villar, Rafael Canogar, Eduardo Úrculo, José Guerrero, Benjamín Palencia y Eduardo Gruber.En el proceso de recuperación de los lienzos, en algunos casos muy laboriosos debido a que el arte contemporáneo emplea muchas mezclas experimentales que luego hay que estudiar, también se ha intervenido sobre los marcos y otros aspectos que los expertos han considerado relevantes. Junto a Pilar Chaves, de la empresa Tres A Restauración, ha trabajado Pilar Bustinduy, profesora de la Universidad del País Vasco, quien ha destacado que las obras «son magníficas y la colección tiene mucha fuerza». La exposición permanecerá abierta de lunes a viernes en horario de 19 a 21 horas.

1 de Abril de 2008

MONEO CONSTRUIRÁ UN MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO EN LA UN PARA ALBERGAR LA COLECCIÓN DE Mª JOSEFA HUARTE
En el centro se expondrán obras de Tápies, Palazuelo, Picasso y Rothko.
La colección fue cedida con la condición de que la muestra se mantenga abierta al público
El arquitecto navarro Rafael Moneo construirá un museo de arte contemporáneo en el campus de la Universidad de Navarra en el cual se exhibirá la colección de obras de arte donadas por María Josefa Huarte. El lote está compuesto por obras de artistas como Oteiza, Tápies, Palazuelo, Picasso y Rothko. La donación, informa la Universidad de Navarra en un comunicado, ha sido fruto de un acuerdo por el cual el centro académico asume el compromiso de mantener la colección abierta al público.
El legado de María Josefa Huarte, una de las colecciones privadas de arte contemporáneo más importantes de España, se compone de medio centenar de obras pictóricas y escultóricas que han sido adquiridas por ella en los últimos años.
Se trata de pinturas de quince artistas, entre los que se encuentran Pablo Picasso, Mark Rothko, Pablo Palazuelo, Rafael Ruiz Balerdi o Antonio Tápies.
Asimismo, la colección cuenta con esculturas de Jorge Oteiza, Eduardo Chillida o Eugenio Sempere, además de un dibujo y un "collage" de Wassily Kandinski y Gerardo Rueda, respectivamente.
Las obras, realizadas en su mayoría en la segunda mitad del siglo XX, excepto en el caso de Kandinsky y Jorge Oteiza, pertenecen a algunos de los pintores y escultores españoles e internacionales más relevantes de este periodo.
Esta colección podrá verse en un centro de arte contemporáneo en el campus de Pamplona, que también impulsará, entre otras, actividades de estudio e investigación de carácter universitario sobre esta materia.
Durante el acto de firma del convenio, Huarte ha mostrado su satisfacción al ver cumplido su deseo de que la colección se quede en Navarra. "En la vida de mi familia ha sido una constante nuestro amor y vinculación con Navarra, y espero que este proyecto pueda seguir contribuyendo al progreso cultural de esta tierra", ha subrayado.

1 de Abril de 2008

SE VAN LAS EXPOSICIONES, QUEDAN LOS CATÁLOGOS

Catálogos mantienen vivas las exposiciones.Regresaron las piezas de la diosa Isis a Egipto, retornaron nuevamente las estelas prehispánicas y los budas a sus colecciones.
Sin embargo, todavía es posible mantener viva la memoria las exposiciones del Fórum Universal de las Culturas por medio de sus catálogos.
A lo largo del evento internacional era posible encontrar los catálogos de las exposiciones del Fórum en la tienda del Centro de Exposiciones Fundidora en la Nave Lewis; ahora todavía es posible adquirirlos en las respectivas tiendas del Museo del Noreste (MUNE) y el Museo de Arte Contemporáneo (MARCO).
Isis y la Serpiente Emplumada, América Migración, Los Nuevos Leones, Hábitat: Del riesgo a la sustentabilidad, 2501 Migrantes, Buda Guanyin: Tesoros de la compasión, fueron las muestras más importantes del evento, siendo la primera de ella la más visitada hasta su último día.
En su momento estas publicaciones, ediciones de lujo que daban cuenta con detalle de las obras y objetos de las exposiciones, resultaban inaccesibles por su elevado costo, cercano a los mil pesos, pero ahora es posible adquirirlas con descuentos notorios.
Sin embargo es notoria la diferencia de precios entre los dos puntos de venta. Mientras que en el MUNE los catálogos de Isis y América Migración se valúan en 945 y 845 pesos respectivamente, en el MARCO estos disminuyen casi en doscientos pesos, al venderse en 800 y 700 pesos.
El catálogo más accesible es el de la exposición de arte contemporáneo estatal, Los Nuevos Leones, a 420 en el MUNE, mientras que en el mismo lugar el catálogo de Buda Guanyin tiene un precio de 550 pesos.
El elevado precio de los catálogos del Fórum contrasta con los precios que siempre ha manejado el Museo de Arte Contemporáneo en los de sus exposiciones.
Por poner un ejemplo, el catálogo de Diego Rivera, Epopeya Mural, magna exposición que actualmente se encuentra montada en el recinto, tiene un precio de 490 pesos.

1 de Abril de 2008

UNA TONTERÍA CARÍSIMA

Ayer concluía el PAC (Proyecto de Arte Contemporáneo) bajo la denominación Estratos, 20 proyectos artísticos (que según su comisario, Nicolás Bourriaud -40.000 euros ha recibido por su trabajo, según datos de la Consejería de Cultura-, tenían en común «el resto arqueológico como método de investigación en el presente o como iconología») y las propuestas de ocho galerías -de Murcia y Cartagena-, además de un ciclo de cine, conferencias y visitas guiadas para los ciudadanos a las nueve sedes oficiales del PAC.Este PAC, que ha convertido al arte contemporáneo en protagonista de la ciudad durante dos meses, ha generado una gran polémica en torno, sobre todo, a las dos intervenciones realizadas al aire libre: La montaña de escombros, de Lara Almarcegui, y Horizonte menos veinte, de los franceses Tixador y Poincheval, y al elevado presupuesto que la Consejería ha invertido en su realización -inicialmente era de 1.200.000 euros y finalmente quedó reducido a 776.000 euros, de los que 60.000 fueron para el coordinador, Carlos Urroz-.Con motivo de su clausura, este periódico se ha puesto en contacto con artistas, galeristas, docentes y políticos expertos en temas culturales para ofrecer una valoración; desde la Consejería de Cultura no se facilitarán las cifras de visitantes a las muestras hasta el próximo 15 de abril, en una rueda de prensa en la que el consejero ofrecerá su balance.«Un proyecto necesario»Así, desde la Facultad de Bellas Artes de Murcia, el profesor de Pintura Experimental y Retratos, Francisco J. Guillén, aseguraba que «es un proyecto necesario, aunque quizá como correctivo necesitaría una mejor planificación y difusión». Sobre las polémicas, Guillén decía que son positivas, aunque matizaba que «el intento de epatar delata un carácter infantil» y que «es necesaria una mayor relación con todos los integrantes del mundo del arte, como ocurre en Kassel y la Documenta, y menos acaparación por parte de los organizadores». Mucho más rotundo se manifestaba el presidente de la Asociación de Galeristas de la Región, José Fermín Serrano: «Es un desperdicio de dinero y un fracaso rotundo: muy poca gente ha ido a verlo y, desde luego, salvo el día de la inauguración, no ha venido nadie de fuera a verlo de esos 25.000 visitantes previstos. Estoy totalmente en contra de la cultura espectáculo y máxime cuando no se consigue ningún rendimiento». El artista Lidó Rico defendía el PAC afirmando que «cualquier manifestación artística de estas características está muy bien. El conjunto es positivo», pero matizaba que «los políticos deben ser conscientes de que tienen artistas con la suficiente calidad como para poder exportarlos. No se trata de caer en la murcianía pues debe mandar la calidad, pero en un futuro es una cosa planteable».La eurodiputada del PP Cristina Gutiérrez-Cortines, catedrática de Historia del Arte, aseguró no conocer a fondo el PAC, pero dijo que «la fiesta en el mercado me pareció una idea estupenda y revalorizar lo que aparentemente no tiene valor y tratar de abrir a la sociedad el arte contemporáneo es interesante». Por su parte, Lola Hernández, diputada del PSOE en la Asamblea Regional y responsable de los temas de cultura, criticó que sea «un proyecto elaborado de espaldas a la sociedad murciana y al mundo del arte, con un coste elevadísimo y más aún si tenemos en cuenta que ésta es una Región con unos índices culturales muy bajos». Además, Lola Hernández pidió transparencia económica, ya que aseguró que Cultura no ha facilitado aún las cifras desglosadas del coste total del PAC.Desde la Academia de Bellas Artes Virgen de la Arrixaca, su subdirector, Martín Páez, defendió la programación de «una serie de actividades que den espacio a las artes plásticas de hoy», pero pidió que en sucesivas ediciones «se controlen los gastos y no se actúe de espaldas a nuestra Región, porque aquí hay una trayectoria artística muy rica». Además, añadió, «es interesante que se haga arte conceptual, pero no darlo como algo novedoso cuando es una cosa ya caduca».También el artista Ángel Haro, que mañana viaja a Art París, opinó sobre el PAC: «Ha sido una tontería carísima y una inmoralidad en los tiempos de crisis que corren», y añadió que Horizonte menos veinte «ha sido una estafa, no estuvieron en el túnel, a tenor de lo limpios que salían en la foto. Los artistas tienen derecho a ser excéntricos, pero la crítica no debe ser subvencionada. Para mí es mucho más revolucionario el niño de 12 años al que detiene la Policía por hacer skate». Para Haro, «hacer un PAC siempre está bien, pero primero hay que ver cuál es el proyecto adecuado para el sitio, en qué condiciones económicas y que el dinero revierta en los artistas y no en charlatanes que vienen a estafar a comunidades periféricas». En su opinión, «nunca ha estado tan implicada la vanguardia con el poder. Habrá que revisar qué es vanguardista y si es el poder político, habrá que cerrar el quiosco y tendrán razón quienes afirman que el arte ha muerto definitivamente».


1 de Abril de 2008

EL ARTE YA TIENE NUEVO CIRCUITO EN SAN TELMO
Con más de 30 galerías, se posiciona como polo de arte contemporáneo. Lo visitan profesionales y empresarios jóvenes
Casona del 1900. Del edificio de dos plantas de paredes antiguas sobresale la pintura de un hombre en posición fetal cubierto por unas sábanas y con la mirada fija. Desde la vidriera, se asoma el piso blanco y brillante, entre paredes también blancas que buscan resaltar a las estrellas de este lugar: las obras de arte. "Esta casa estuvo cerrada durante 40 años", dice Laura Messing, responsable en transformar esa propiedad en la galería de arte Isidro Miranda (Estados Unidos 726), una de las primeras que se instaló en San Telmo y que anticipó un nuevo fenómeno para el barrio: la creciente exhibición de arte contemporáneo. En la Ciudad hay alrededor de 200 galerías de arte. Sólo en San Telmo se calculan unas 30 galerías y locales en los que se venden objetos de arte y, en su mayoría, piezas dedicadas al arte contemporáneo. Justo esta disciplina de la vanguardia y lo moderno se exhibe en el barrio más antiguo de Buenos Aires. "Nosotros estudiamos durante tres años el barrio antes de instalar la galería. Nos gustó la identidad del lugar y el hecho de que se transformara en un polo de arte contemporáneo. Una galería intenta romper con modelos y ya el barrio en donde se ubica está diciendo algo", explica Damián Masotta, quien abrió la galería Masottatorres (México 459) en noviembre del año pasado. Para Masotta, la distribución del arte en la Ciudad se reparte en tres barrios: "En Palermo predomina el diseño, en Retiro el arte más clásico y San Telmo se consolida como el polo del arte contemporáneo", aclaró. Además de los coleccionistas argentinos, las galerías que se ubican en San Telmo se benefician por el turismo extranjero. "Hay quienes viajan para conocer el arte de todo el mundo y llegan a San Telmo para buscar obras que les gusten, aunque no conozcan al autor", detalló Masotta. Para el presidente de la Asociación Argentina de Galerías de Arte, Alvaro Castagnino, quien abrió su primera galería en San Telmo en 1985, "el boom de las galerías de arte en el barrio explotó a fines del año pasado. Me parece muy bueno que se trasladen a la zona sur, la mayoría son propuestas novedosas que apuntan a un público joven". Además del circuito artístico ya instalado, en poco tiempo se sumarán las galerías Zavaleta Lab y Alberto Sendrós.

30 de Marzo de 2008

CLAUDIO GIROLA EN EL MUSEO TAMAYO DE ARTE CONTEMPORÁNEO
El Museo Tamayo de Arte Contemporáneo presenta una interesante exposición del escultor argentino, Claudio Girola, con el nombre Invención y Travesías 1923-1994.En esta retrospectiva, los curadores Cecilia Brunson y Tomás Browne destacan una serie de esculturas y dibujos que por vez primera se exhiben en nuestro país.Vale la pena acercarse a conocer el trabajo de este artista argentino, quien siempre tuvo la inquietud de reflexionar hasta dónde llegan los límites de la escultura. La serie de fotografías y dibujos que realizó en sus travesías con otros artistas, otorgan una inquietante muestra de búsqueda de la escultura figurativa y la propuesta de la escultura abstracta, y sus preguntas acerca de la invención estética.La obra de este artista latinoamericano ha sido montada de tal manera que se integra al espacio arquitectónico del propio museo. El autor ofrece al espectador una visión completa de las 47 obras, montadas sobre mesas a diferentes alturas, y dispuestas de tal manera que las esculturas pueden verse desde varias dimensiones y proporciones, al tiempo que accederá a los dibujos a través de unas vitrinas. La exposición incluye fotografías que dan un panorama de paisajes que inspiraron su trabajo, así como textos que hacen referencia a las exposiciones en las que participó, con el movimiento que se generó en Buenos Aires, Argentina, Arte Concreto Invención, grupo que lo llevó a largos viajes en otros lugares del mundo.Es interesante la concepción que Girola tuvo de sus dibujos, es decir que siempre los considero como trabajo independiente a su trabajo escultórico, no eran bocetos. Esta idea logra entenderse gracias a la museografía, pues las piezas dialogan de manera libre y dinámica.Se ha considerado a Girola como un artista en los años cuarenta que transformó y marcó una escuela en las siguientes generaciones. En primer lugar, se ha dicho que su búsqueda se concentra en líneas que marcan horizontes, que no logran definirse claramente, otorgándoles un movimiento formalmente particular y propositivo. Esta dinámica caracterizó la personalidad del artista y esto salta a la vista claramente en la exposición.Su trabajo escultórico no parece detenerse en lo que formalmente se refiere al volumen, sino más que nada se vuelve un soporte como el material escultórico que utiliza. Son diferentes los materiales con los que experimentó y trabajó, como, acero mármol y su fusión.Después de varios viajes, Girola vuelve a Chile, donde se une a la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ahí, forma parte de la Facultad de Arquitectura y se convierte en un profesor teórico y artista fundamental de esa escuela.La muestra estará abierta al público hasta el 13 de abril del presente año, en el Museo ubicado en Paseo de la Reforma y Gandhi.

30 de Marzo de 2008

LOS CHICOS DEL MUSAC
El museo cumple mañana tres años: está al borde del medio millón de visitantes y los «desconocidos» que han expuesto en él sus obras se han convertido en «estrellas» del arte
«O está embarazada o no le gusta el arte contemporáneo». Lo primero era cierto; de lo segundo, nunca ha habido constancia. El 1 de abril del 2005 los Príncipes de Asturias inauguraban el Musac. Letizia Ortiz desató todo tipo de rumores. El museo, también. En aquella fecha casi nadie apostaba por el futuro de un centro de arte contemporáneo «sin contenido». La colección comenzaba entonces. Y con un presupuesto tan «ridículo», de dos millones de euros anuales -cifra insignificante en el mundo del arte-, que hasta los expertos se preguntaban: ¿quién va a querer venir a ver esto? Los comienzos del museo habían sido igualmente turbulentos. Costó años que la Junta decidiera construir en León el que iba a ser el centro de arte contemporáneo de la comunidad autónoma. Además, Valladolid tomó la delantera con el Patio Herreriano; disponía de un edificio «noble» y de una de las mejores colecciones de arte moderno, que años atrás León había desdeñado, con piezas de artistas tan ilustres como Picasso, Dalí, Saura, Tàpies¿ En León, inicialmente, se trabajó con un edificio de «usos múltiples»: auditorio y museo. Luego se acordó que la parcela era demasiado pequeña y Ayuntamiento y Junta decidieron dividir el proyecto y las responsabilidades. El Ayuntamiento asumiría el templo de la música; y la administración autonómica, el del arte. Luis Mansilla y Emilio Tuñón, que habían ganado un concurso de ideas, comenzaron a diseñar el Auditorio. La construcción del museo se diluyó y pocos creyeron que seguiría adelante. Finalmente, el Ayuntamiento cedió a la Junta una de las mejores y mayores parcelas de Eras de Renueva. Los plazos no se cumplieron. Tampoco el presupuesto. El edificio acabó superando los 33 millones de euros. Los mismos arquitectos del Auditorio recibieron el encargo de construir el museo. El entonces consejero de Cultura, Tomás Villanueva, anunció que ficharían a un director de «primera línea». Cuando desveló que el responsable del centro sería un «desconocido» llamado Rafael Doctor, hubo quien preguntó: ¿doctor en qué? Pero pronto el director demostró ser un especialista en «obrar milagros». Las «Emergencias» del museo La primera exposición, Emergencias, título que a muchos les pareció un guiño a cómo se habían «conseguido» las primeras obras, resultó un éxito sin precedentes en la ciudad. Nunca una exposición, y menos de arte contemporáneo, había recibido tanto público en tan poco tiempo: 140.000 personas, en seis meses. Los «incrédulos» lo atribuyeron a un golpe de suerte y a la curiosidad del público por ver cómo había quedado el edificio. Sin embargo, el Musac mantuvo el tipo en las siguientes exposiciones. Tres años después, el centro de arte de Eras de Renueva roza el medio millón de visitantes. Algunos dicen ya que Doctor es como el rey Midas. Y no sólo por la «cuenta de resultados». En los comienzos del Musac fichó como artista del museo a una Alaska en declive y abanderó su nuevo trabajo discográfico. Este fin de semana, Fangoria y su troup e reinaban en el Baile de la Rosa en Mónaco. No es un caso excepcional. Artistas desconocidos que han expuesto en el Musac se han convertido en pocos meses en «consagrados» del arte contemporáneo. Enrique Marty, Sánchez-Castillo o el leonés Daniel Verbis, prácticamente «descubiertos» por el equipo que dirige Doctor, eran algunas de las «estrellas» en alza de la última edición de la feria Arco de Madrid -el gran «bazar» del arte contemporáneo-. El balance de tres años da mucho más de sí. El edificio de Tuñón y Mansilla, en el que esta pareja de arquitectos daban «una vuelta de tuerca» a las vidrieras de la Catedral -el monumento emblemático de la ciudad-, conseguía el preciado premio Mies van der Rohe, considerado el Nobel de Arquitectura. León logró «colarse» en las páginas del New York Times gracias al Musac. El Moma también le dedicó una exposición. La Junta tiene claro que el repunte del turismo en la capital leonesa obedece, en gran parte, al «tirón» del Musac. El museo tiene el mérito de haberse convertido en el motor cultural de la ciudad. No se limita a cambiar cada tres o seis meses de exposiciones. Cada una de ellas está «arropada» por decenas de actividades: talleres, conferencias, ciclos de cine, conciertos¿ Y, paradojas del arte, el Patio Herreriano ha cerrado el 2007 con 60.000 visitantes, frente a los 140.000 del Musac. Hace tres años nadie habría apostado por ello.

Archivo del blog


Datos personales